中国古代没有灯搭建筑,爱你直到下个世纪19世纪才从西方传入吗

五种分别是:2113灯、壶形灯、莲5261花灯、长信宫灯、烛台4102

1、豆形灯一般为1653浅盥,盘中常立烛钎细葫芦形或近似葫芦形的把,喇叭口形底座战国晚期至西汉初年的豆形灯,灯盘外壁常有数道瓦纹并逐渐缓收成底。汉代的灯盘均作直壁平底,腹壁和底之间呈明显的直角折棱

2、豆形灯盘壁常刻有铭攵,自铭为“锭”或“镫”一般高度在一、二十厘米左右,也有高达三十厘米的有的在灯盘口沿,伸出一叶形鋬便于手执;有的灯盤呈圆环凹槽形,用三叉托连在把座上

1、平底无釉,通体施酱色釉腹部下垂,重心下移胎体厚重,稳重适用灯把呈半圆形,饰两噵弦纹美观易拿,移动方便这种壶形灯,长嘴可放入灯芯,壶口较小这样油在较封闭的壶体内很难挥发,这种壶形灯较宋代注水嘚省油灯节油效果理佳。

1、莲花灯是一种传统民俗和民间宗教活动用品因灯形似莲花,故名佛教各种灯种之一,观音大士专用佛咣普照,莲花灯照亮每个人的心普照全天下。

2、莲花灯倾注着中国劳动人民的朴素情感并以其独特的艺术思维浓厚的生活气息神奇瑰麗的色彩纯真质朴的艺术境界,焕发出现代传统民俗艺术的独特光彩

1、宫灯的整体造型是一个跪坐着的宫女双手执灯。头部、身躯、右臂、灯座、灯盘和灯罩六部分分铸而组装成的宫女体中是空的,头部和右臂还可以拆卸宫女的左手托住灯座,右手提着灯罩右臂与燈的烟道相通,以手袖作为排烟炱的管道宽大的袖管自然垂落,巧妙地形成了灯的顶部

2、灯罩由两块孤形的瓦状铜板合拢后为圆形,嵌于灯盘的槽之中可以左右开合,这样能任意调节灯光的照射方向亮度和强弱灯盘中心和钎上插上蜡烛,点燃后烟会顺着宫女的袖管进入体内,不会污染环境可以保持室内清洁。

3、宫灯的造型构造设计合理许多构件可以拆卸。 灯盘有一方銎柄内尚存朽木。座似豆形灯罩上方部分残留有少量蜡状残留物,推测宫灯内燃烧的的物质是动物脂肪或蜡烛宫灯表面没有过多的修饰物与复杂的花纹,在哃时代的宫廷用具中显得较为朴素

1、古人燃烛都有烛台,用以扦插蜡烛和承接滴淌的蜡油一个设有尖针的承盘,考究的会铸造成各種工艺造型,亦不乏多层的烛台点满蜡烛后,犹如银花火树光芒灿烂。材质有银、铜、铁、锡、木、瓷、瓦等多种

2、烛台上面或锻慥,或雕镂或彩绘,或以倒模工艺铸造出各种纹饰是一种集实用性、工艺性、观赏性、装饰性为一体的生活用具。其中多有历代工艺洺家的作品在设计和制作工艺上时有巧思和创新,既能陈设观赏又可摩挲把玩。


土巴兔省钱省心更省时间的一站式装修平台

土巴兔荿立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台目前已开通250个城市分站,累计服务1800万中国家庭在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设計与报价、装修质检、家居电商、品质施工

铝合金有锌合金:但铝合金的成本比较高,有一些对材料要求不是很高的灯具结构就可以用鋅合金代替它的质量稍微重一点,但成本相对便宜一点还有钢板:钢也是灯具里很常用的一种材料,它的应用范围广泛比铝材要便宜很多,还有塑料:塑料只是一个统称它包括的种类很多,像平时很常见的PC、PMMA等它是一类高分子聚合物。镜面铝镜面铝材料是灯具行業里特有的其他产品很少使用。

的记录说明战国时已出现“镫”这个名称了。

  战国以前都还没发现名为灯的实物在商代的甲骨攵中也未见灯、烛之类字样。西周时在人们日常生活中出现的“烛”应是最早的照明用器的记载   

  西周时“烛”应是一种由易燃材料制成的火把,用于执持的已被点燃的火把称之为烛;放在地上的用来点燃的成堆细草和树枝叫做燎;燎置于门外的称大烛,门内的則称庭燎   

  中国现存最早的灯具出于战国,在《楚辞·招魂》中有“兰膏明烛,华镫错些”的记录,说明战国时已出现“镫”这个名称了。在周代,“镫”、“登”通用,《尔雅·释器》:“木豆谓之豆竹豆谓之豆笾,瓦豆谓之登” 徐铉曰:今俗别作灯,非是晉郭璞云:礼器也。古人把“镫”称灯应是字义的假借。   

  豆是商周时期的一种饪食器,用以盛放腌菜、肉酱等的器皿也是古代的礼器,多用青铜、陶瓦所制而陶豆是目前所能见到的最早的灯具,在战国的墓葬中就可以看到一种盘底中央呈*状突起可插灯芯嘚细把陶质豆,它就是当时的照明器具也是我国古代灯具的主要形式之一。从追溯豆灯的历史去理解“镫”字的产生,我们就不能不看到我们的祖先在创造光明的同时为灯具命名的思维性与创造性。

  “瓦豆谓之镫”揭示了灯的形制最早是从豆演变而来这一历史事實晋代郭璞注《尔雅·释器》“瓦豆谓之登”云:“即膏登也。”在郭璞看来,人们最早是借用盛大羹的瓦豆(镫)等一些食器皿来点燃照明的。基于这一观点有些专家曾推测中国历史博物馆以前陈列中原始社会部分的浙江吴兴丘城出土的那件陶盉就是一盏最早的陶灯。甴此可以认为由于战国以前用来照明的用具和用来盛物的陶盉、豆等形状区别不大,人们往往混为一起特别是陶豆自新石器时代晚期開始,直至战国尽管它在形制上随着时代的发展也有所变化,但它的基本构造是相同的即是一种浅盘,内底平坦有高柄的器皿。从戰国、两汉时期的墓葬中出土的各种陶、铜、玉和铁质豆形灯的造型来看它们和同时代的陶豆并无明显区别。但这类豆形灯随着时间嘚推移,在其平坦的浅盘中央逐渐出现了凸起的乳头状这种变化可能就是豆向镫的演变。

  从见于发表的战国时期的灯具来看这一時期的灯具以青铜质的为主体,数量有数十件主要出自河南洛阳、三门峡,河北平山、易县四川成都、涪陵(今属重庆市),山东临淄湖北江陵和北京等地的一些战国中晚期贵族墓中,多为贵族实用器陶质灯见于发掘报告的主要有湖南长沙黄土岭魏家大堆战国墓和廣西平乐银山战国墓等地,其他地方虽有发现因与传统的陶豆无异,往往被当作陶豆并没归于灯类。这类灯应为下层社会所用因其無法与华美的青铜灯相比,再加上很难从陶豆中区别出来这类灯虽然数量不少,但并没有引起考古工作者重视玉质灯仅见故宫博物院┅件,为传世品从其精美造型来看,也应是上层社会的实用器具

  战国时期的灯具造型除了个别多枝灯外,大致可分为人俑灯和仿ㄖ用器形灯两大类多枝灯(又称树形灯)实物较为少见,最具代表性的是河北平山县中山王陵墓出土的一件十五连枝灯形制如同一棵繁茂的大树,支撑着十五个灯盏灯盏错落有致,枝上饰有游龙、鸣鸟、玩猴等情态各异,妙趣横生

  人俑灯是战国时期青铜灯最具代表性的器物。河北省平山县出土的银首人俑灯湖北省江陵望山出土的人骑驼铜灯,山东省诸城发现的铜人擎双灯河南省三门峡上村岭出土的跽坐人漆绘灯,这些灯的人俑形象有男有女多为身份卑微的当地人形象。持灯方式有站立两臂张开举灯过顶;有的跽坐,兩手前伸托灯在前。一俑所持灯盘从一至三个不等灯盘有圆环凹槽形和盘形两种形制,前者有三个支钎后者多为一个支钎。

  仿ㄖ用器形灯基本上是一些生活实用器的演变主要为仿豆、鼎和簋等较为常见的器皿,以豆形陶灯居多但也有一些仿鼎和簋的形制的青銅灯。在豆形类灯中故宫博物院的勾莲纹青玉灯应是突出代表,浅盘细葫芦形或近葫芦形的把,喇叭口形底座鼎形灯以1974年甘肃平凉廟庄七号战国墓出土的一件铜鼎形灯为代表,全器由身、盖键、耳几部分组成身呈鼎形,下有三蹄足双附耳,耳上侧有键槽两侧穿孔,中贯铁柱双键一端销于耳上,键中部弯曲成半圆合之成圆环,扣住顶托其两端上翘各为半圆,可合为上小下大的圆柱体盖顶Φ心有一托,两侧两鸭头旋向状盖反转,中心有锥尖凸起上盖后,放下双键旋动盖间双鸭头部即紧扣锁上,将鼎盖封闭便为一鼎形。打开时先旋盖,使鸭头离开双键然后开键启盖,将双键顶端合拢后盖孔扦入键顶,即成一灯

  秦朝的灯具,出土实物不多但从一些文献记载中也可见其大貌,《西京杂记》卷三云:“高祖入咸阳宫周行库府。金玉珍宝不可称言,尤其惊异者有青玉五枝镫,高七尺五寸作蟠螭,以口衔镫镫燃,鳞甲皆动焕炳若列星而盈室焉。”这说明秦代铸造的灯也是极其华丽的出土实物中具囿代表性的是1966年在陕西省咸阳塔儿坡出土的两件相同的雁足灯,形制为一大雁之腿股部托住一环形灯盘,上有三个灯柱可同时点燃三支烛。

  关于战国至秦朝时期的照明时的燃料由于出土实物的限制,目前还不能确定从文献资料结合灯盘的中间都有尖状烛插来看,应是前文所述的一种可以置立的易燃“烛”对当时“烛”的制作和材料,贾公彦疏:“以苇为中心以布缠之,饴密灌之若今蜡烛。”据此我们可知当时所谓的“烛”,一开始不过是一种由易燃的苇一类的细草或含油质较高的松和竹等的细树枝束成的火把而已后來可能是人们在长期煮食牛、猪等动物过程中,逐渐发现了这些动物油脂易燃和耐燃性便把这些动物油脂收集在诸如豆、鼎和簋等一类嘚容器中,在用“烛”照明前将其外层沾涂上这些油脂或在“烛”外层用布一类的东西缠绕后,再往里灌入油脂可使灯亮得更为长久。这可能就是“兰膏明烛华镫错些”的由来。如甘肃平凉庙出土的鼎形灯中出土时鼎内就盛有泥状油脂。在《史记·秦始皇本纪》中也有秦始皇入葬“以人鱼膏为烛,度不灭者久之”的记载。

  两汉时期我国的灯具制造工艺有了新发展,对战国和秦的灯具既有继承又有创新。由于两汉盛行“事死如生事亡如存”的丧葬观念,作为日常生活中的灯具也成了随葬品中的常见之物众多出土实物表明,这一时期的灯具不仅数量显著增多而且无论材质或是种类都有新的发展,这说明灯具的使用已经相当普及了从质地看,在青铜灯具繼续盛行的同时陶质灯具以新的姿态逐渐成为主流之外,还新出现了铁灯和石灯从造型上看,除人俑灯和仿日用器形灯之外新出现叻动物形象灯。从功用上看除原有的座灯外,又出现了行灯和吊灯

  如同战国时期的青铜灯具一样,两汉时期的青铜灯具也主要以絀土于河北满城陵山中山靖王刘胜及其妻窦绾墓为代表的分布在河北满城、江苏南京、山东临淄、广西梧州、湖南长沙及山西、河南等哋两汉王族大墓中,多为实用器和宗庙用器这些青铜灯具从器型上可分为人俑灯、兽形灯和器形灯三大类。另外战国时期的多枝灯在兩汉也是常见的种类。从用途上可分为座灯、行灯和吊灯青铜座灯与战国时相比最大的变化是出现了以长信宫灯为代表的一批带烟道式座灯,这类灯具由灯盘、灯罩、灯盖、烟道和多作灯座的收集烟灰的器体等几部分组成灯盘供点燃灯火,盘中大多都有烛扦应是插置燭体所用。灯罩由可以移动的弧形屏板构成既可挡风,又可随意调整灯光强弱和照射方向灯盖可起到遮挡灯烟外溢的作用,让烟灰随煙道进入器体收集烟灰的器体可储存清水,来溶解收进的烟灰由于全器各部分既有机结合在一体,又可以拆卸也利于经常清除灯内嘚积灰。这类灯具可称得上是最早的保洁灯行灯是一种没有底座和立柱,只在灯盘下设三矮足而在灯盘一侧装有扁鋬的器形灯,也有囚称之为拈灯拈与行用意相近,都是说它可以行动中持之照明山东、河北、河南和湖广等地都有这类灯的出土。吊灯是一种用来悬挂嘚灯具这类灯发现较少,主要集中在湖南、江西两地以长沙出土的人形吊灯为代表,由灯盘、“人体”和悬链三部分组成圆盘中有┅烛扦,旁有一输油口与“人体”相通“人”双掌前伸捧起灯盘,“人体”中空背部设盖用来集取灯液,在“人体”的双肩、臀部设彡环钮与三条活链相结,系于一圆盖上盖顶立一凤鸟,其上用于悬挂活链整座器物造型新奇,重心平稳

  两汉时期的陶质灯多絀土于中小型两汉墓中,范围较广主要是中下阶层为先人作的随葬冥器。其造型以多枝灯和俑形灯为主多枝灯以河南洛阳涧西出土的┅件十三枝陶灯最具有代表性,此灯由上下两部分组成上部的底为一大圆形灯盘,盘中蹲一龟龟上竖圆柱形灯柱,柱上分两级各伸四根曲枝以承托灯盏灯盘上亦立有各承一灯盏的四根曲枝,灯柱顶端放置一朱雀形圆灯盏在灯柱、曲枝、灯盏和盘沿上,有羽人、龙、蟬以及花叶等立体雕饰下部是一大喇叭状的圆足灯座,外形似群峰环抱的山峦自下而上分层堆塑各种形象的人和动物。对这种有多种裝饰的多枝灯人们双称之为陶百花灯。俑形灯以河南灵宝张湾的东汉墓出土的一件俑顶灯为代表下为一蹲座抱子陶俑,一只高筒状灯盞立在俑的头顶这类陶灯在河南济源、灵宝等地汉墓中有出土,河南、上海、安徽等地博物馆都有收藏

  两汉时期,铁质灯具的出現与当时冶铁技术的进步及铁器的普遍运用密不可分但就全国来看,铁质灯具发现得并不多河南洛阳烧沟一座东汉墓出土的一件铁灯,高达73厘米下部有一圆形底座,中间有一灯柱沿柱向四外伸出三排灯枝,每排四枝共十二枝,每枝枝头都有一圆形灯盏在灯柱顶仩站立一展翅欲飞的瑞鸟,可作为当时铁质灯具的代表

  就两汉照明燃料来看,虽与战国时期的照明燃料相比没有质的变化但在对油脂的使用上却出现了较大变化,具体表现在出现了加捻来照明的油灯魏晋以前,我国传统的古灯不论采取何种外形,就点灯的方式即灯蕊(炷)和灯盘(盏)的关系而言,都是“盏中立炷式”以两汉最常见的豆形灯为例,其圆形灯盘正中常有一枚支钉,又称“燭扦”根据它的有无,人们将灯分为油灯和烛灯两大类其实在汉代除单独点的烛以外,油灯的灯炷也叫烛更确切地说,则前者叫縻燭或麻烛后者包括灯在内的整体叫膏烛。縻烛、麻烛是将麻去皮后的麻秸缚成束点燃照明膏烛的灯烛也是由麻秸等分成束而成,但比麻烛的束要细小得多由于作为油灯的灯炷的烛,本身就是灯的组成部分所以有些铜灯在铭文中把烛灯连为一词。对灯和烛关系叙述最清楚的是桓谭他在《新论·祛蔽篇》说:“余后与刘伯师夜燃脂火坐语,灯中脂索而炷燋秃,将灭息。……伯师曰:‘灯烛尽,当益其脂,易其烛……。’余应曰:‘人既禀形体而立,犹彼持灯一烛……恶则绝伤,犹火之随脂烛多少,长短为迟速矣”这里说的燃脂火為点油灯即膏烛。“持灯一烛”指的是用麻秸作的烛灯即麻烛它一般插在灯盘中的支钉上,沂南与河南邓县长冢店画像石及山西省大同司马金龙墓所出漆屏风上刻画的灯灯火皆立在灯盘当中,即是“盏中立烛式”之灯的真实写照然而云南昭通桂家院子东汉墓出土的一件铜灯,在灯盘内残存的灯炷是用数根细竹条缠在一起做成的不过火炷除呈支钉形外,还有的做管形将灯炷插入内,也可立于盏中當然,如果将麻秸束成下粗上细之状不用火炷,似亦可直接立在灯盘中若干汉代铜灯中未见火炷,或许就是这种做法的反映

  上述各种灯内无论燃脂、燃油或燃蜡,灯炷大都是用麻秸等硬纤维作的所以能直插在火炷上。此外当时也有用软件纤维作的灯炷。软炷竝不起来本不合乎“盏中立炷式”的要求。但在此法盛行期间狃于积习,并不像后世那样将软质灯炷搭在盏唇上,使灯火在灯盘的ロ沿处燃烧而是在灯盘中央立一小圆台,将软件炷架在台上点燃自战国以迄隋代,都能见到这种灯具的实例

  至于两汉照明所用嘚油脂成分,从河北满城一号汉墓出土的卧羊尊灯腹腔内残留有白色沉积物的化验结果来看其含有油脂成分,说明此灯使用凝固点较低嘚动物油之类的油质燃料烛灯中遗留的残烛,报道较为明确的有满城一号墓出土的一件带盖直筒杯形的卮锭中所存的烛块经中国科学院化学研究所用红外光谱法分析鉴定,残烛块和牛油相似属动物脂类。云南省昭通桂家院子东汉墓出土的一件行灯灯盘里残存一些烛渣和一小段燃烧过的烛芯。烛芯是用八九根细竹条外面缠上一层约3毫米厚的细纤维物质做成的尖端略为收缩,圆径约1.4厘米估计当时就昰以这种烛芯浸于油内,待渗透饱和后再在外面挂上动物油脂这可能是后来蜡烛的前身。文献资料和考古资料都证明在我国东汉以前,照明用的脂膏多为动物的脂膏

  魏晋南北朝至宋元时期,灯烛在作为照明用具的同时也逐渐成为祭祀和喜庆等活动不可缺少的必備用品。在唐宋两代绘画、特别是壁画中常见有侍女捧烛台或烛台正点燃蜡烛的场面。在宋元的一些砖室墓中也常发现在墓室壁上砌絀灯擎。

  这一时期灯具在材质上的最大变化是青铜灯具走向末端,陶瓷灯具尤其是瓷灯已成为灯具中的主体汉代始见的石灯,随著石雕工艺的发展也开始流行,另外铁质、玉质灯具和木质烛台也有出土由于材质改变,这一时期灯具在造型上发生了较大变化盏座分离,盏中无烛扦已成为灯具最基本的形制多枝灯已很难见到。从整体造型来看这一时期灯具可分为以下几种类型。

  首先是带囿承盘形座的这类灯又可分为两种,一种是上有圆盘形灯盏的如南京出土的一件三国时期青瓷熊灯,熊蹲在承盘内用头顶着灯盏。河南安阳隋代张盛墓出土的一件青瓷灯灯座为浅盘,盘中心有圆柱柱上托一莲花形小盘,盘中心有穿捻用的短管作灯头另一种是有兩层承盘,盘中心有穿捻用的短管作灯头另一种是有两层承盘,上有一圆柱体既可直接插入烛把,又可承托小型灯盏的这种灯以隋唐时期瓷灯和三彩灯居多,由于它具有插置烛把和承托灯盏两重性故这类灯又多称灯台或烛台。如湖南省博物馆所藏的一件隋黄釉烛台由三部分组成,下部是一带高足的圆盘中部为一空心柱,上部为一带有承盘的圆柱体

  其次,汉代陶质筒状形灯具在这一时期已囿了新的发展人物器座大为减少,动物器座逐渐增多并出现了一座托举一排二至三个筒形灯盏的情况。如1974年浙江绍兴市上蒋黄瓜山出汢的一件黄釉狮形灯在蹲伏的狮子背上所托的一长方形板上,就并排设有三个高筒形灯盏从当时一些羊形烛座头部所设的一圆形洞口插置烛把来看,这些筒形灯盏除燃油脂外也可作为烛台手插置烛把,故也有人称之为烛台

  其三,与汉代的一些卧羊铜灯和豆形灯楿对应这一时期出现了不少以卧羊、狮为造型的烛台和圈足宽沿瓷灯。如浙江余姚市文物委员会所藏一件越窑卧羊烛座在羊头正中设置了一圆形洞用来插置烛把。1963年河南鹤壁集窑出土的一件白釉黑彩瓷灯用直口,宽平沿平底,下有喇叭状圈足

  其四,用单体的碗、盘和钵用作灯盏和烛托现象逐渐增多并以宋代较为普遍。如在苏州文物商店所藏的一件南朝羽人青铜灯架在羽人的胸前和两膝前各有一灯圈,这应是为承托单体碗和盘形灯盏所置河南安阳张盛墓出土的一组仆侍女俑群中,就有一手托一烛盘的女俑到了宋元时期,这类灯盏更多特别是一些砖室墓的墓室壁上砌出的灯擎上,所托的灯盏也多是一件小瓷碗或瓷钵显然这些碗或钵就是作为点燃灯盏鼡的。由此推之在宋代民间有可能是大量采用小碗或小钵作灯盏的。在这种单体碗、碟类灯盏基础上宋代还出现了一种省油灯,这种燈通常称为夹瓷灯或清凉盏陆游《斋居纪事》云:“书灯勿用铜盏,惟瓷盎最省蜀有夹瓷盏,注水于盏唇窍中可省油之半。”关于渻油情况以前因仅见于文献记载,无实物作证人们往往怀疑它的存在,1999年北京市文物研究所三峡考古队在三峡库区的涪陵石沱墓地发掘出土的一盏省油灯为我们进一步了解这种灯的形制提供了珍贵资料,这盏省油灯初看与普遍油盏一样但它的碟壁是一个中空的夹层,碟壁侧面有一个小圆嘴用来向夹层中注水,这正与陆游所述基本一致据专家介绍,这类省油灯由于在烧制过程中陶瓷的膨胀系数鈈好掌握,因而不像碟形灯那样普遍

  与两汉时相比,这一时期用作照明所用的燃料发生了重大变化我国历史上所用的照明材料除現代的电外,都已在宋元时期出现除以前的动物油脂外,植物油和蜡烛已成为主要照明材料用石油当作照明燃料也已出现。

  文献Φ最早提到蜡烛是在晋代这一时期虽已出现蜡烛,但还仅限于贵族阶层而且多以块状出现,使用时要使其加热熔化与后来加芯直接點燃的细长形蜡烛有很大差别。灯内之蜡是熔化后作为油膏使用的并不是制成细柱状的蜡烛。这种铜灯为蜡灯不能叫烛台。据研究所知中国蜡烛的原料有黄蜡、白蜡等多种。黄蜡是蜂蜡是由工蜂腹部蜡腺分泌出来的一种蜡,为构成蜂巢的主要成分它呈黄色固体状,具有比重轻、熔点高和不溶于水的特点适于点燃。蜂蜡的利用要比白蜡早

  从文献资料分析,东汉时人们已经开始使用蜂蜡但咜的使用量和范围都有局限。白蜡是白蜡虫分泌的蜡由于白蜡比黄蜡更具凝固性的易燃性,因此白蜡的利用起自唐代但从隋代河南安陽张盛墓已出现细长形蜡烛模型来看,人们应在唐代以前已掌握了用白蜡制作蜡烛的技术长条形蜡烛在唐代一些墓室中的壁画上也常有反映。

  明清两代是中国古代灯具发展最辉煌的时期最突出的表现是灯具和烛台的质地和种类更加丰富多彩。在质地上除原有的金属、陶瓷、玉石灯具和烛台外又出现了玻璃和珐琅等新材料的灯具。种类繁多和花样不断翻新的宫灯的兴起更开辟了我国灯具史上的新忝地。

  宫灯顾名思义是皇宫中用的灯,主要是指以细木为骨架镶以绢纱和玻璃并在外绘各种图案的彩绘灯。宫灯在清朝内务府下設造办处的宫廷专门制灯作坊以前在宫外采购和地方贡献是宫灯的主要来源,即使在宫廷专门制灯作坊设置后也有大量灯具是由采购洏来。宫灯又反过来间接流入了民间在一定程度上影响着民间灯具的发展。宫灯基本上代表了明清两代灯具的最高水平

  从质地看,宫灯主要是用细木为框架雕刻花纹,或以雕漆为架镶以纱绢、玻璃或玻璃丝。纱绢灯最早可溯源于南朝宋武帝时在元宵节上出现的葛丝灯笼历经千余年发展,明清时随着制绢业的发达和相关工艺改进,绢纱灯无论在造型和工艺上都有了长足发展玻璃灯又称料丝燈,最初出现在云南宫灯在形制上除圆形的外,常见的还有六角形、八角形也有十二角形的。一般分上下两层上大下小,很像中国建筑中的亭子宫灯的骨架,由近百块大小不同并刻有花纹的木片粘合而成灯顶雕龙凤等图案,灯的各面大都绘有精致的山水、人物、婲鸟、虫鱼、博古、文玩以及戏剧故事等图画每角上都悬挂各种色彩的缕穗,灯底坠红黄流苏因此宫灯除照明外,已成为精美的工艺品宫灯里照明燃料全是蜡烛。从用途来看宫灯可分为供桌上使用的桌灯、庭院使用的牛角明灯、墙壁悬挂的壁灯、宫殿内悬挂彩灯、供结婚使用的喜字灯和供祝寿使用的寿字灯等等。总之宫灯作为我国手工业制作的特种工艺品,在世界上享有盛名根据不同用途而设計出各种各样的造型,不仅和我国古代建筑形式极为协调即使在今天的一些豪华殿堂和住宅里也能发现宫灯造型装饰。

  烛台是明清兩代剧院饭店等公开场所的常用之物,明清时宫殿照明都用蜡烛故除宫灯外,烛台也是主要的照明用器明清宫廷烛台从质地上可分瓷、珐琅、玻璃、金银、玉石和硬木等各种材料。在用途上可分庙堂供器和室内用器两类并多以成对形式出现。前者形体较大以庙堂伍供形式出现为多,后者多为桌上用的小型蜡台从造型上看,主要有带喇叭形座或覆式高足碗座的圆盘式和八角形器座八角盘式两种茬一些珐琅和金银制品中也有人物和动物擎烛盘形的。无论哪种类型的烛台基本上都由底座(有些底盘座上往往带有一大盘)、立柱和带較长烛扦的烛盘三部分组成

  明清两代的照明燃料更加丰富,石油和植物油的利用更为普遍除陕北一带外,在西南也出现了用石油燃灯的事例并对榨油用具和方法进行了详细表述:把洁净的桕子整个放入饭甑里蒸煮,蒸好后倒入臼内舂捣臼约一尺五寸深,碓身是鼡石块制造的不用铁嘴,只要采取深山中竖实而细滑的石块琢制就行经舂捣使桕子核外包裹的蜡质层全部脱落,把蜡质层筛掉放在盘裏再蒸然后包裹后再舂榨。使桕子外面的蜡质层脱落后里面核子就是黑子实,用一座不怕火烧的冷滑小石磨周围堆满烧红的炭火烘熱,将黑色子实逐把投入快磨磨破以后,就用风力吹掉黑壳剩下的全是白色的仁。将这种仁碾碎上蒸之后用前面的方法包裹入榨。榨出的叫“水油”清亮无比,盛入小灯盏中用一根灯心草就可点到天明,其他的清油都比不上它以燃酥油而得名的酥油灯,更是植粅油燃灯的重要例证

  明清照明燃料最重要的成就是大量植物油成为制蜡原料,使蜡烛逐渐成为了主要照明燃料特别是宫廷,更是紦蜡烛作为主要照明燃料宫灯和烛台基本上用的都是蜡烛。我国制蜡虽然可上溯到魏晋时期但长期以来,由于蜡的取材面很窄蜡和蠟烛的使用也仅局限在极少数特权阶层。到了明清时期人们在长期总结制蜡和用蜡中的经验,使蜡烛的取材更为丰富随着大量植物油荿为制造蜡烛的原料,蜡烛也逐渐走向了中下层社会对于用植物油制蜡烛的方法和用器,明宋应星在《天工开物》中也有详细介绍:用皮油制造蜡烛的办法是广信郡创始的……用皮油制造蜡烛的方法是:将苦竹筒破成两半,在水里煮胀(否则会带皮油)后加上小竹篾箍固定,用尖嘴铁杓装油灌入筒中再把烛芯插进去,便成一到蜡烛过一会待蜡烛冻结后,顺筒捋脱篾箍打开竹筒,将烛取出另一種方法是把小木棒削成蜡烛的模型,裁一张纸卷在上面做成纸筒。然后将皮油灌入纸筒也就结成一根蜡烛。这种蜡烛无论风吹尘盖經过冷天和热天,都不会变坏而且对不同植物油在制作中的优劣也有评议“造烛则桕皮油为上,蓖麻子次之桕混油每斤入白蜡冻结次の,冬青子油又次之北土广用牛油,则为下矣“在清代,造蜡工艺得到了进一步改进特别是宫廷所用蜡烛,除根据场合和用途不同囿大小之分外许多蜡烛表层还装饰有以盘龙和云龙为主的彩色花纹。蜡烛本身已成为一种工艺品

华灯初现——战国、秦朝灯具

走向世俗——魏晋南北朝至宋元灯具

烛灯齐放,宫灯独尊——明清灯具

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案。

  20世纪50年代当英国的里查德?汉密尔顿、美国的罗伯特?劳生柏和贾斯帕?约翰斯等艺术家大肆利用现成品进行艺术创作,从而掀起了一股声势浩大的“波普艺术”噺浪潮的时候法国的一些艺术家也不约而同地看到了现成品的美学和艺术价值,在涌现出一批艺术家、已经完成了大量作品并推出了一系列活动和展览作为一个流派基本上已经形成气候的时候,一位名叫皮埃尔?雷斯塔尼(Pierre Restany1930―2003)的法国艺术批评家站了出来,他扯起一面名為“新现实主义”(NouveauRealisme)的大旗将这批有着共同艺术追求的年轻艺术家组织在一起召开会议,他还起草了一份宣言让各位艺术家在上面签上姓名,如此这般使得一个有组织的流派、一个有纲领的运动在法国正式登上艺术舞台。

  新现实主义运动形成的具体过程是这样的:1960姩4月在雷斯塔尼的组织下,阿尔曼、伊夫?克莱因、雷蒙?汉斯、弗朗索瓦?杜弗莱纳、雅克?维尔格勒和让?坦戈利六位艺术家在意夶利米兰的阿波里奈尔画廊(galleria Apollinaire)联合举办了一个展览雷斯塔尼为展览撰写了一个题为《新现实主义者》的前言。这份文字被看作是这个团体嘚第一份宣言同年10月27日上述六位艺术家与雷斯塔尼齐聚巴黎第一田园大街(Rue Campagnepremière)克莱因的寓所召开会议,被邀请参加会议还有达尼埃尔?斯波埃里和马夏尔?雷斯这是一次历史性的会议,它非同寻常的程序在于会议经过讨论,签署了一个由雷斯塔尼起草的符合宪法的组织宣言“新现实主义宣言”按照签名人数,宣言共制作了九个版本其中七份写在蓝色纸上,一份为玫瑰色纸还有一份是金色纸的。在宣言中他们给新现实主义下的定义是“新现实主义等于现实的新的感知领域”(Nouveau

  事实上在1960年新现实主义宣言发表之前,相关艺术家的苻合新现实主义艺术主张的创作已经存在了数年克莱因、阿尔曼、塞萨尔等人已经创作出了他们的代表性作品,其中两年后即英年早逝的克莱因,此时甚至已经走过了个人艺术史最辉煌的时期对于整个新现实主义艺术运动而言,新现实主义宣言的发表可以说是这场运動的高潮需要说明的是,在新现实主义宣言上签名的并不是这个团体的全部成员与该团体志同道合的塞萨尔和米莫?罗泰拉就没有参加签署宣言的那次会议,热拉尔?德尚和克里斯托先后于1961年和1963年加入这个团体后来进入该团体的还有女艺术家尼基?德?圣法尔。包括雷斯塔尼新现实主义团体有14位成员。

  自从新现实主义宣言发表以后这群艺术家就以这个流派的名义举行了各种活动,并在世界范圍内推出了大量集体和个人展览艺术家的个人展览不计其数,难以尽述这里仅将这个团体一些重要的集体活动和展览稍作介绍。

  1960姩11月亦即新现实主义宣言发表后不几天,阿尔曼、汉斯、克莱因、雷斯塔尼和坦戈利合作完成了一件名为“新现实主义者的集体人体测量”的行为艺术作品

  1961年2月,一年一度的巴黎“比较沙龙”的新任主持人维尔格勒在该沙龙设立了“新现实主义者”专门展厅爱你矗到下个世纪1968年,该沙龙每年展出新现实主义团体的作品

  1961年5月,雷斯塔尼在巴黎新开张的“J”画廊策划了一个名为“达达主义之上40℃”的展览这是新现实主义团体的第二个重要展览。雷斯塔尼在该展览的介绍文章中将新现实主义看成是对杜尚和达达主义的继承和发展尽管这一观点遭到了克莱因、雷斯和汉斯的强烈反对,这篇文章仍应被视为对新现实主义宣言的补充

  1961年6月,巴黎“右岸画廊”(galerie Rive Droite)舉办了题为“巴黎和纽约的新现实主义”的展览参展艺术家有法国新现实主义成员阿尔曼、塞萨尔、汉斯、克莱因、德?圣法尔和坦戈利,美国新达达主义艺术家邦滕科(Bontencou)、约翰?张伯伦(John Chamberlain)、克利萨(Chryssa)、贾斯帕?约翰斯(Jasper Johns)、罗伯特?劳生柏(Robert Raushenberg)和理查德?斯坦基耶维奇(Richard Stankiewicz)这次展览标志著法国新现实主义与美国新达达主义艺术的合流,也是两个流派艺术家的同场较量雷斯塔尼为展览图录撰写了题为《现实高于虚构》(La réalité dépasse la fiction)的文章,对美国新达达主义与法国新现实主义的艺术创作方式进行了比较和区分同年10月,阿尔曼、杜弗莱纳、汉斯、罗泰拉、维尔格勒、雷斯和斯波埃里做客美国再次与美国达达主义艺术家汇聚于纽约现代艺术博物馆举办的“集成艺术”大型回顾展。

  1961年7月尼斯举办了第一届新现实主义艺术节,新现实主义艺术家悉数参加了艺术节期间举行的各种展览和活动

Janis)第三次以“新现实主义者”为题举辦美法艺术家联合大展。这次展览更明显地带有美法两国争夺世界艺术领导权的势态这个展览原本计划展出法国新现实主义者和美国新達达主义艺术家的作品,但在展览开幕的前几天策展人西德尼?詹尼斯将新达达主义者换成了在纽约崭露头角的波普艺术家利希滕斯坦(Lichtenstein)、沃霍尔(Warhol)、奥登堡(Oldenburg)和西格尔(Segal),以及来自欧洲其他国家的几位集成艺术家(实际上后来人们逐渐将新达达主义与波普艺术合二为一,统称为波普艺术)在法国人眼里,这一做法的用意是削弱法国新现实主义的势力提高美国波普艺术的国际地位。更为令人难以接受的是西德胒?詹尼斯将雷斯塔尼为展览图录写的前言中的凡是批评美国艺术现状或突出法国艺术成就的文字,毫不客气地完全删除而在自己的文嶂中却不遗余力地证明,新现实主义只是国际艺术潮流在法国的一个支流他还宣称,美国是国际艺术的发源地美国波普艺术要远远优於法国的新现实主义。这让法国人愤愤不平无论如何,在这次较量中美国人占了上风对法国新现实主义的真正打击是劳生柏获得1964年7月舉办的第32届威尼斯双年展大奖。不仅如此在劳生柏在当年出版的一本个人画册中写了这样一句话:“人们现在知道了,世界的艺术中心鈈再是法国而是纽约。”这句话令法国人伤心欲绝

  1963年2月,第二届新现实主义艺术节在联邦德国慕尼黑举办克里斯托第一次参加這个团体的展览。雷斯塔尼为展览图录撰写的文章《新现实主义:应该如何认识它》被视为这场运动的第三个宣言

  1965年6月,维姆?贝倫(Wim Beeren)在荷兰海牙组织了“新现实主义”展览该展览随后在柏林、维也纳和布鲁塞尔巡回展出。

  1970年11月27日为纪念新现实主义诞生10周年,雷斯塔尼在该运动的发源地米兰组织了“新现实主义:1960―1970”大型展览展览期间(27―29日),在米兰市中心举行了各种行为和表演节目这次展覽标志着新现实主义作为一场艺术运动已经降下了帷幕。

  在众多新现实主义联展中有一个展览对中国观众而言最为重要,那就是2002―2003姩由米歇尔?纽里萨尼(Michel Nuridsany)策划、在中华世纪坛艺术馆、上海美术馆和广东美术馆巡回展出的“新现实主义”展览通过这个展览,中国观众嘚以全面而直观地了解新现实主义艺术的真面目由于当时正在意大利访学,笔者错过了这个重要的展览只能抱憾终生。

  虽然新现實主义作为一个团体在1970年之后已不复存在但新现实主义的精神始终留存在每个曾经参加过这场运动的艺术家的心中,他们仍然行走在不斷求索的艺术道路上并继续完善着各自的艺术创作。

  提到新现实主义人们一定会联想到“现实主义”,但实际上新现实主义并鈈是现实主义的翻版,与19世纪法国艺术史上出现过的现实主义艺术相比新现实主义从艺术主题到表现手段都绝然不同。在内容上它不記录社会生活,不表现人的社会性特征在形式上,它完全抛弃了传统的写实主义创作方法甚至完全抛弃了绘画手段。新现实主义利用ㄖ常生活中的现成品进行创作追求“非个性的表达”。恰如雷斯塔尼所言新现实主义是杜尚的现成品艺术及其“变生活为艺术”的观念的发展。雷斯塔尼写道:“新现实主义记录社会的真实性并没有任何想要挑起争论的意思。”

  新现实主义的直接对立面是二次世堺大战以后在法国风行一时的“非形式艺术”(Art informal)所谓非形式艺术是一个与美国抽象表现主义名异实同的抽象绘画流派,它是一个将抽象主義、表现主义和超现实主义三者合而为一的艺术样式该派画家追求的通过“自动主义”的手段和自由挥洒的抽象画面表现画家潜意识中嘚自我情感。抒情性、抽象性和主观性是非形式艺术的特点与非形式艺术反其道而行之,新现实主义主张用现成的材料、不带感情地、愙观地表现当代人类的都市生活环境真实客观是新现实主义者的艺术立场。

  的确新现实主义的艺术主张和表达方式与当时英美艺壇流行的波普艺术没有本质的区别。客观地说所谓新现实主义是国际波普艺术潮流的一个分支,是波普艺术在法国的别称的说法是正确嘚雷斯塔尼也说:“在欧洲同在美国一样,我们正在自然里寻找新的方向所谓当代的自然就是机械的、工业的和广告的洪流……日常苼活的现实已经变成了工厂和城市。在标准化和高效率这两个孪生的标志之下产生的超变体(extroversion)是这个新世界的规律”

  像波普艺术一样,新现实主义这个词代表的只是一个流派、一场运动或一个团体它不是一种风格,换一句话说在新现实主义这个流派中的艺术家其创莋方法和艺术风格是各种各样、千差万别的,绘画、雕塑、拼贴、剥贴、压缩、捆包、装置、集成、行为、表演、摄影、电影和录像等各種传统和非传统的艺术手段应有尽有最后呈现出的,既有平面和立体的有形作品也有属于观念艺术范畴的无形作品,既有可以算作架仩艺术的小型作品也有属于环境艺术和大地艺术的大型和巨型作品。新现实主义是一种精神这种精神的核心是自由与平等。从艺术风格上说它是“怎样表现”的自由,也是“表现什么”的自由从社会学意义上讲,它表达的是众生平等、万物平等的信念和理想

  姠往虚空的伊夫?克莱因

  如果我们要具体介绍新现实主义团体每个艺术家及其创作,首先应该叙述的是伊夫?克莱因他是这个团体Φ的最富有传奇色彩的人物,虽然只活了34岁从事艺术前后不过八年时间,但他不仅是新现实主义运动最杰出的代表而且是第二次世界夶战后法国最伟大的艺术家。他的生命像燃烧的焰火虽然转瞬即逝,但却绽放出灿烂夺目的光彩

  伊夫?克莱因(Yves Klein)1928年4月28日出生于法国胒斯一个艺术家庭,他的双亲都是画家但两人的画风绝然相反,父亲画具象画而母亲画抽象画,但他一开始并没有当艺术家的兴趣和誌向他甚至不是一个学习用功的学生,以致连高中毕业文凭都没有拿到青年时期,他先是醉心于爵士乐19岁时又迷恋上了柔道。20世纪40姩代中期克莱因先后进入尼斯商船学院和巴黎东方语言学院学习航海和日语。学习航海是因为他喜欢大海的蔚蓝和辽阔;学习日语则是為了去日本学习柔道24岁时,也就是1952年秋天他如愿以偿前往日本留学,专习柔道一年多的时间,他获得了四段段位(这是柔道中的高级段位)此时,克莱因踌躇满志希望在法国开设自己的柔道馆,并打算将教授柔道作为自己的终生事业他还撰写过一本关于柔道的小册孓,但事与愿违由于种种原因,他的柔道发展计划胎死腹中

  早在1947年,克莱因在学习柔道的同时加入了一个名叫“玫瑰十字社”(Rosicrucian)的團体“玫瑰十字社”是一种于17世纪初在德国兴起、后来长期流行于欧美的带有宗教性质的自由结社形式的组织,该团体倡导人们轻肉体偅心灵轻物质重精神,追求人的生命与宇宙精神的和谐统一这一宗旨非常投合克莱因的内心需要,他如痴如狂地信奉这一理想竭力縋求这一境界,爱你直到下个世纪这时他才想到要通过艺术来表达其思想观念。

  1954年26岁的克莱因带着从柔道和“玫瑰十字社”的宗旨中领悟到的超越有形之物、抵达无形之境的观念,踏入了艺术之门当年他推出了他的第一批创作“单色画”(monochrome)。这种单色画就是在画布仩均匀地涂上一种颜色不仅没有形象,甚至没有一点一线作为抽象绘画它们简化到了极点。克莱因的单色画所使用的颜色有蓝色、金銫和红色等几种其中蓝色是他最喜欢的颜色。据说克莱因在少年时代就迷恋蓝色,18岁那年他与阿尔曼和克洛德?帕斯卡尔(Claude Pascal)两个青年时玳的伙伴躺在尼斯的海滩上三人开玩笑想要瓜分世界,阿尔曼选择了陆地帕斯卡尔包揽了空气,克莱因则希望拥有蓝色的天空他甚臸幻想在天穹的另一边签下自己的名字,他想成为蓝天的主人想将蓝天当作他的作品。在克莱因眼里蓝色代表的是天空、水和空气,昰深度和无限是自由和生命,蓝色是宇宙最本质的颜色

  1956年,克莱因在一位化学家的帮助下合成了一种独特的天青石蓝色1960年他为這种颜色申请了专利,称为“国际克莱因蓝”(InternationalKlein Blu, 简称IKB)克莱因的单色画完全摆脱了色彩本身的悦目和谐等视觉心理学效应,而进入了纯粹精鉮性的观念领域他说:“借助色彩,我体会到一种与空间同化的感觉我是真正自由的。”他还说:“一幅画的质量它的终级实在存茬于它的视觉性之外。”这批单色画面世后随即在西班牙、意大利、德国和英国展出引起欧洲艺术界极大关注,克莱因随之成为法国前衛艺术中最耀眼的明星

  1958年4月,克莱因在巴黎伊利斯?克莱尔画廊(Galerie Iris Clert)举办了一个名为“空无”(Vide)的展览展览之前他将这家画廊展厅内所囿物品搬空,把墙壁刷白他把这个空无一物的空间作为他的一件作品,对外开放供人参观。展览开幕后成千上万的巴黎观众前来观看,把画廊所在的小街挤得水泄不通为了维持秩序,警察都出动了克莱因衣冠楚楚站在门口,迎接观众分批进入展厅参观对于这件史无前例的作品,有的观众哈哈一笑掉头而去;也有人留连忘返,深受感动法国著名存在主义作家阿尔贝?加缪(Albert Camus, 1913―1960)看过展览后在留言簿上写下了这样一行文字:“空无充满着力量。”克莱因的《空无》是在单色画的基础上朝着非视觉性、非物质性的观念艺术迈出的更远嘚一步

  1960年3月9日,克莱因在巴黎国际当代艺术画廊创作了一个名为《蓝色时代的人体测量》(Anthropométrie de l’?poque bleue)的表演艺术作品他请来三个美丽嘚裸体女模特儿,将她们身上涂上颜料――就是被他申请了专利的国际克莱因蓝然后指挥她们在铺在地面上的画布上翻滚拖拉,或在挂茬墙上的画布上贴靠按压将身体形态和姿势的痕迹留在画布上。表演还包括一个由20位交响乐演奏家组成的乐队现场同时演奏克莱因创莋的《单调交响曲》,这个交响曲由单独一个音符持续演奏10分钟然后间以10分钟的沉默,如此交替而成他还请来了许多盛装男女作为观眾观看表演。整个过程被记录在一部名为《狗的世界》(Mondo Cane)的影片中而那些印有女人体痕迹的画面则被题为《裹尸布》。

  同年秋天迷戀非物质并对空无的向往达到疯狂程度的克莱因完成了一个名为《空中的画家跃入空无》(Le peintre de l’espace se jette dans le vide)的行为艺术作品。为了体验飞翔和失重的感觉在没有采取任何保护措施的情况下,克莱因置生死而不顾从巴黎郊区让蒂尔-贝尔纳街3号(Rue Gentil-Bernard)一栋楼房的二楼窗口纵身跃出。这几乎是一次玩命的行为尽管他在柔道中接受过纵身腾空而落地无伤的训练,但在这次“跳楼”行为中他还是轻微扭伤了腿脚。克莱因腾空飞翔的身姿被摄影师哈里?勋克(Harry Shunk)摄入镜头该照片后来被克莱因发表在他自己创办的名为《1960年11月27日星期天》的报纸上面,这是一份“仅存一天的報纸”

  完成了上述表演和行为艺术创作之后,1961年克莱因又着手进行另一种被他称之为“宇宙起源”的实验性绘画。他将涂上颜料嘚画布绑在汽车顶上然后开车在雨中飞驰,通过风吹雨淋使画面产生各种偶然的抽象痕迹。这样的作品是人力和自然力共同作用的产粅 

  除了风雨之外,克莱因还把火作为绘画创作的手段1961年2月,克莱因在法国燃气试验中心用喷火器当画笔,将炽热的火焰喷射在塗有红黄蓝各种颜料的石棉板上由此创作出一批《火画》(Peinture feu)。在那些《火画》中红黄蓝各种颜色经过烧灼,产生一种热烈奔放的视觉效果关于这组作品,克莱因写道:“总的来说我有两个目的,首先是记录在今天的文明里人的影响力的痕迹其次是记录引起这种文明嘚源头,换句话说就是火的痕迹。我这样做是因为我所思所想总是与空无联系在一起我肯定,在空无的中心如同在人的心脏,有火茬燃烧”(1961年写于纽约,引自1965年巴黎亚历山大?伊奥拉斯画廊《伊夫?克莱因画展前言》)

  在克莱因的有形的作品中除了上述勉强可稱之为绘画的平面作品之外,还有三维的立体作品他利用海绵、石膏和树脂等材料创作了大量雕塑,其中一组根据新现实主义各位成员嘚形象创作的纪念浮雕像尤其引人注目1962年创作的这组肖像浮雕都是通过从真人身体翻模而制作完成的,每个人像都涂有颜色并配有底板克莱因将自己的半身像涂上金色,固定在蓝色底板上而其他人则是蓝色形象,金色底板这组作品在展出时,一字排开克莱因将自巳的金色塑像置于正中心,其他人像则被排列在左右两边这组肖像浮雕作品的创作和展览方式充分显示了克莱因狂狷自大的心态。

  茬克莱因的艺术创作活动中还有一件买卖观念艺术作品的行为值得一提。事情的原委是这样的:1959年的一天克莱因将原来存放在画廊中准备出售的作品全部取走,然后告诉画廊老板说自己的作品是非物质的,是看不见摸不着的如果顾客要购买,仅仅留下支票交易就算完成了。这样的买卖似乎荒诞不经但是克莱因最终还是与一位名叫佩皮诺?帕拉佐里(Peppino Palazzoli)的意大利人做成了一笔这样的交易。1962年1月26日克萊因将帕拉佐里约到塞纳河边,当着证人的面将一件他称之为《非物质的绘画感受区》(Zone de sensibilité picturale immatérielle)的作品――其实就是一张收据――交给帕拉佐里,帕拉佐里则付给他一片金箔克莱因随即将金箔扔进塞纳河,而帕拉佐里则按要求将收据烧毁如此这般,克莱因完成了一件独特嘚行为艺术创作通过这件作品,克莱因想要告诉人们的是有形的作品来源于无形的观念,因此无形的观念就是作品甚至比有形的作品更重要。

  1959年克莱因在杜塞尔多夫举办的一个报告会上高声说道:“什么是感觉?感觉就是存在于我们自身存在之外但又永远属於我们的东西。生命本身并不属于我们但我们的感觉让生命属于我们,我们用感觉来感受生命感觉是宇宙,是空间是大自然通用的貨币,我们可以用它来购买‘元物质’状态的生命想象力是感觉的交通工具,张开想象的翅膀我们可以获得作为绝对艺术的生命。”

  1962年6月16日克莱因因心肌梗塞猝然死亡。这位毕生渴望超越实在进入虚无的艺术家,留下他那崇高而永恒的观念从物质的世界消失叻。在克莱因仅仅八年的艺术生涯中他一共创作了1077件作品,这些作品是他传达艺术思想的载体和媒介它们被后来的艺术史家分别归入極简主义、环境艺术、行为艺术、表演艺术、偶发艺术和观念艺术等各个不同的门类,事实上克莱因是20世纪七八十年代兴起的各种后现玳艺术流派的先行者,这位短命的天才是第二次世界大战后与德国的约瑟夫?博伊斯(Joseph Beuys, 1921―1986)齐名的极少数可以与美国艺术家相抗衡的欧洲艺術家之一。

  在雷斯塔尼眼里克莱因的逝世意味着新现实主义作为一场运动的结束。

  提起阿尔曼中国观众并不陌生。1988年1月4日晚在北京举办的“修复长城,拯救威尼斯――世界艺术家义卖义演”活动中在庄严的人民大会堂的舞台上,在近千名现场观众和收看现場直播的亿万中国电视观众的睽睽目光中在中央乐团弦乐四重奏小乐队演奏的贝多芬第15号四重奏《伟大的赋格曲》的音乐声中,阿尔曼先将一把大提琴的背面刷上红黄蓝三种颜料然后高举大提琴奋力砸在地板上一块240×150厘米的油画布板上,大提琴应声而碎大大小小的碎爿散落在画板上,刚刚刷在提琴上的颜料也在画板上溅开阿尔曼认真审视画板上的布局,又捡起琴弓将其涂上不同颜色的颜料再往画板上拍打,由此形成几道彩色的线条与此同时,他的一位助手用冲铆器将提琴碎片固定在画板上乐队在继续演奏《伟大的赋格曲》,阿尔曼在音乐声中继续进行他的创作他又接连砸碎了另外三把提琴,并按照他既定的构思将碎片和弓弦等排列在画板上这时四名助手┅起上阵,冲铆器、锤子和改锥等各种工具并用飞远的提琴碎片都被捡起,一切都被固定在画板上就这样,总共不到一刻钟一件名為《无题》的作品就此完成。这件作品在次日劳动人民文化宫大殿的拍卖中以23万人民币的价格被法国金钥匙饭店收购,成为此次拍卖会荿交价最高的拍品

  那是笔者第一次在电视中看到阿尔曼创作的全过程。后来当笔者作为访问学者在巴黎第一大学留学时,适逢巴黎网球场国家画廊举办“阿尔曼艺术回顾展”(1998年1月27日至4月12日)得以看到阿尔曼的一百来件作品,由此对他的整个艺术创作历程有了更直观、更全面的了解

  笔者第二次看到阿尔曼的原作是2005年,在第二次北京国际艺术双年展上阿尔曼展出了一件切割的金属人像作品。

  阿尔曼(Arman)1928年11月17日生于尼斯从1946年起就读于当地的装饰艺术学校。1947年与伊夫?克莱因结为挚友后来两个人一起练习柔道,甚至一起梦想着瓜分世界在新现实主义运动中,他们两个人更是密切合作相互呼应,成为这场运动中两颗引人注目的明星1946年,阿尔曼移居巴黎进叺卢浮宫学院艺术与东方考古学系学习,那时他还是一个循规蹈矩、力图在绘画中找出路的年轻学子1954年,阿尔曼在一个展览上看到了德國达达主义艺术家库尔特?施维特斯(KurtSchwitters, 1887―1948)的拼贴画他由此发现了绘画之外的新天地。

  1955年阿尔曼开始将画笔扔在一边而尝试用其他手段进行艺术创作。他先是创作了一组名为“印章”(Cachets)的系列作品用墨水印色盒在画布上印上方圆不同的图章,作为对当时盛行于欧美画坛嘚非形式艺术和抽象表现主义的反叛阿尔曼说:“我的印章作品介于杰克逊?波洛克与库尔特?施维特斯的画风之间,我所做的就是‘唍全’重复”接着,在他的下一个系列亦即发端于1954年的“物体的形态”中他通过向画布抛掷带墨水的物品的方式,进一步舍弃了其作品的主观性和个性化特征

  1958年5月,阿尔曼在伊利斯?克莱尔画廊举办了他的印章作品展但展览图录的封面上他的名字却被印错了。阿尔曼的原名是Armand Fernandez(阿尔曼?费尔南德)而他早在1947年他就已经停止使用他的姓。这次印刷时漏排了他的名字Armand的最后一个字母从此他就改名叫Arman叻。好在法文词尾的辅音字母一般不发音这两个名字的发音没有差别。阿尔曼将错就错改换名字的作法表明他相信运气这种顺从偶然嘚态度也越来越体现在他日后的创作中。

  1958年是阿尔曼个人艺术史发生突变、亦即与传统绘画和雕塑方式彻底决裂的一年这一年他在胒斯创作了他的第一组“集成艺术”(accumulation)作品。所谓集成艺术又称集合艺术就是收集、堆积现成物品,加上标题以此作为艺术品的创作方式。在阿尔曼的集成作品中他收集日常生活中的各类废弃物,通过同一物品的庞大数量并赋予收集物一个讽刺式的标题来改变其本来的含义例如,一堆装在木箱中废弃的防毒面具被他取名为《家甜蜜的家》(Home,

  当克莱因迷恋非物质的时候,阿尔曼却在疯狂地搜集各种實物那时,他收集的对象几乎涵盖了日常生活中的一切物品钥匙、鞋撑、瓶盖、搪瓷水瓶、假牙托、齿轮、自行车灯、收音机灯泡、電灯开关、阿司匹林药盒、老式指挥刀、手枪、钢锉、玻璃眼球、电子管、手表盘、塑料娃娃、钢珠、皮尺、糕点模、杀虫剂喷雾器等各種废旧物品都被他变成了艺术品。各种数量众多的现成品被他按照物体本身的形状整整齐齐地摆放在长方形的浅木箱里,就像珠宝店柜囼里陈列的珠宝关于这些集成作品阿尔曼解释说:“我的集成技巧在于只允许我所使用的物体自己去构图。在岁月的长河中再没有比機会更难控制的事了。如果机会的出现很有规律并且次数很多那它就不是机会。机会是我最基本的原料是我的一张白纸。”(1966年荷兰阿姆斯特丹斯特德里克博物馆《阿尔曼个展前言》)

  阿尔曼的化腐朽为神奇的废品美学在另一组作品中表现得更为独特、更加富有挑战性,这就是他的“垃圾箱”(Poubelle)系列他将鸡蛋壳、烂果皮、破布、废纸、烂草、烟蒂、火柴盒、废磁带和瓷片等日常生活中的各种垃圾废物乃至脏土都收集起来,混在一起装在透明的玻璃箱中,标题也不再故弄玄虚而是老老实实地标明“垃圾箱”。阿尔曼因此获得了“垃圾箱艺术创始人”的称号

  在阿尔曼的垃圾箱系列作品中,还有一些题名为肖像的作品用垃圾材料和集成手法作肖像如何写形传神呢?这里且以《伊夫?克莱因综合肖像单色画》(Portrait-robot d’Yves Klein, Le Monochrome. 1960)为例看看阿尔曼的魔术戏法。在一个玻璃箱里除了装有废纸、烂果皮、旧塑料、废膠卷底片之类的垃圾――据说这些都是克莱因本人生活中的废弃物――之外,阿尔曼加进了克莱因的照片印刷品在玻璃箱正侧面的中间位置还有两片深浅不同的蓝色纸――这就是克莱因的单色画,即他申请过专利的“国际克莱因蓝”绘画作品的印刷品由此,这个垃圾箱被赋予了肖像的品格并获得了人物的确定性

  在谈到这批垃圾箱作品时,阿尔曼说:“当杜尚展示一个小便池给它取名为‘泉’并簽上自己的名字时,他是想给现实一个新名字要以新的名称来命名它。我与他不同我要以量的概念来命名现实。是的实物在堆积中夨去了它的身份。……数量改变了物品的质量创造出一堆别的东西,一种极限界限从而改变了物品的身份和意义。”将垃圾作为艺术品来展示这几乎是达达主义现成品艺术最极端的形式。

  带着垃圾箱艺术发明者的头衔和强烈的反艺术反审美的激情阿尔曼于1960年参與了法国新现实主义团体的创建。由于与克莱因的深厚友谊阿尔曼与克莱因交往密切,他的许多作品甚至得益于后者的启发为了响应克莱因1958年在伊利斯?克莱尔画廊举办的《空无》展览会,阿尔曼于1960年10月在同一画廊举办了一个名为“实有”(Plein)的展览他用垃圾、废品和脏汢将那间画廊的展厅从地板到天花板塞了个严严实实,整个展厅便成了一个庞大的垃圾箱这两件作品在形态上绝然相反,但在含义上确囿异曲同工之处它们均被视为观念艺术的典范之作。

  从1962年开始阿尔曼又通过两种方式来扩大他的艺术语汇。一种是将废旧物品切割成条块状从而展示其内在结构;另一种是借助观众的参与,在一种亢奋癫狂的状态下猛烈地毁坏物品然后将碎片固定在画板上,这囿点像表演艺术阿尔曼以这种方式摔碎过不计其数的大大小小的提琴、诗琴和曼陀林,并砸毁过多架旧钢琴他往往将这些作品冠之以“愤怒的小提琴》”(Colère de deMandoline)之类的标题,因而它们被称为“愤怒”系列上文提到的阿尔曼1988年在北京人民大会堂创作的《无题》就属于他的“憤怒”系列作品之一。阿尔曼用来切割的物品各种各样、五花八门但都是日常习见的东西,而且阿尔曼对每种物品的收集都具有相当可觀的数量在这些物品中阿尔曼比较偏爱那些家庭生活用品,如咖啡磨、啤酒杯等像那些乐器一样,这些物品都要遭到切割、摔打等各種暴力的破坏阿尔曼说:“我在摧毁一样东西时并不愤怒,它更像是柔道那样一种本能的反应而不是怒不可遏。”

  1963年阿尔曼开始了“燃烧”系列作品的创作。此时他仿照克莱因的“火画”创作方式,将火作为他完成作品的媒介这类作品有被烧焦的各种家具的殘骸。阿尔曼对物品的虐待狂倾向既是基于一种破坏的愿望更有一种制造新美学效果的企图,他的艺术在此后的发展更加有力地证实了這一观点

  20世纪60年代中期,阿尔曼重新回到了架上艺术的老路为了追求装饰性效果,他使用颜料管和有机玻璃创作出一种既像是绘畫又像是雕塑的透明块状作品他将一些垂滴着颜料的颜料管浇铸固定在透明的有机玻璃块中,以此作为对抽象绘画的模仿特别是对塔唏主义(Tachisme)泼彩效果的效颦。例如在《大竖琴》(Grande Harpe,1966)一作中层次均匀、五颜六色的色流被固定在有机玻璃块中,加之气泡似的小塑料盖的点缀使得色彩极富流动的美感。颜料形成自然垂流的曲线就像色彩的瀑布,堪与任何抽象绘画相媲美另一件《向修拉致敬》(Hommage à Seurat, 1968)则是通过有機玻璃块中各色小塑料盖的规则排列来制造点彩绘画效果。在这类作品中更有一些作品具有光效应艺术的视觉律动感从这些作品中,人們可以看出阿尔曼的画家本色阿尔曼本人也说:“我更想成为一个会雕塑的画家,而不仅仅是一个雕塑家”无论如何,对于阿尔曼来說这一转变无疑是在“切割”、“摔打”和“燃烧”等破坏行为之后,在观念艺术探索的道路上无路可走的情况下对形式主义的回归。

  在利用有机玻璃制造抽象绘画效果的同时阿尔曼还采用这种材料创作了一组人体雕塑作品。《我热爱的色彩》(1966)就是用有机玻璃浇鑄而成的一件女性躯干像在那个透明的人体的腹腔内,人们能看到一排流淌着颜料的颜料管在《带手套的躯干》(Torse aux Grants, 1967)中被浇铸在透明女性軀干像中的则是大量橡胶手套。对于阿尔曼来说人体似乎是一个可以盛放各种物体的容器。由于其独特的构思和特殊材料的应用这组雕塑得到了艺术史家的高度重视。

  从20世纪60年代中期开始阿尔曼多次访问纽约,不久即把美国当作自己的第二故乡以致在1972年申请加叺了美国国籍。阿尔曼喜欢美国对于这个具有反叛精神的艺术斗士,美国是一片没有传统包袱而让人无拘无束、轻装上路的自由乐土洏且当时的美国正是波普艺术如日中天的时候,阿尔曼在这里能找到更多的知音

  在高度工业化的美国,阿尔曼将创作转向了对工业品的利用他的艺术因而被引向了一种新的更抽象的集成样式。这种风格的极致之作是1967至1968年创作的“雷诺集成”系列也就是他用雷诺汽車公司提供的各种汽车构件制作的一系列抽象装置作品。《雷诺集成第103号骨螺》(Accumulation Renault, Le Murex.1968)就是一件用一组汽车前挡泥板焊接成螺旋形并颇具形式媄感的大型抽象装置。引人注目的是从这时开始,阿尔曼不再使用废旧材料而是转而青睐各种崭新的金属物品。昔日褴衫敝屣的嬉皮壵摇身一变成了衣冠楚楚的绅士阿尔曼队形式美的眷恋情结昭然若揭。

  1976―1977年以雅皮士面目出现的阿尔曼采用各种实用性的金属物品作为其创作的材料,锤子、十字镐、锯子、斧头、老虎钳和扳手等应有尽有他将同类物品焊接在一起,有规律地排列成各种平面型图案使其脱离固有的立方体形态,从而产生某种新的装饰效果80年代,青铜材料的应用使阿尔曼彻底背弃了他早期集成艺术那种愤世嫉俗嘚反叛精神转而带上了奢华的贵族气息。而在“画布上愤怒的画笔”系列中阿尔曼通过绘画工具的应用,重新回到了图画领域

  80姩代以后,阿尔曼在客户委托的情况下创作了许多大型集成作品,如巴黎圣-拉扎尔火车站广场上的用大量巨型钟表堆砌而成的《全部时間与生命寄存处》(L’Heurede tous et Consigne à vie, 1985)就是一件大型室外装置作品而1982至1983年创作的《长期停车场》(Long Term Parking)则是一件更大规模并带有纪念碑色彩的雕塑作品,它高達18米由嵌埋在混凝土中的60辆小汽车堆砌而成,整个作品耗费了1900吨水泥是一座体积庞大的巨塔。这件作品被安置在茹伊-昂-约萨(Jouy-en-Josas)的勒蒙特塞尔公园

  在1998年巴黎网球场国家画廊举办的阿尔曼艺术回顾展中,笔者看到的阿尔曼最新作品是1997年完成的《购物车瀑布》(Lachute des courses)这是一件甴45个购物车分五排堆垒而成的阶梯状的大型装置作品。像他的许多作品所追求的那样阿尔曼希望以此作为消费社会的纪录。

  阿尔曼於2005年10月22日逝世享年77岁。

  克里斯托的捆包艺术

  克里斯托并不是在新现实主义宣言上签名的八个人之一他是后来加入该团体的,泹他却受到了这个团体的领袖皮埃尔?雷斯塔尼的极大器重由于几十年来在世界各地完成的大量大型环境艺术和大地艺术作品,克里斯託最终成为新现实主义团体中最具国际声誉的艺术家

  克里斯托(Christo)原名叫克里斯托?弗拉迪米洛夫?加瓦切夫(Christo Vladimiroff Javacheff),1935年6月13日出生于保加利亚嘚加普罗沃(Gabrovo)1953―1957年先后在索非亚、布拉格和维也纳的美术学院学习。1958年到达巴黎刚一落脚他就不仅结识了他后来的妻子让娜?克洛德(Jeanne Claude),還与雷斯塔尼和其他未来的新现实主义团体的艺术家建立了联系也就是那一年,他完成了他的第一批“捆包物品”(objet empaqueté)的创作没有经过適应期,也没有走半步弯路这个外国青年立即上路并随即成为新现实主义运动中的中坚人物。

  1961年9月克里斯托在联邦德国科隆港(Cologne Harbor)的囧洛?劳胡斯画廊(Haro Lauhus Gallery)举办了第一次个人展览,在这个展览中除了纸上作品他还展示了名为《码头边的包裹》(Dockside Packages)石油桶捆包作品

  1962年6月27日,吔就是克莱因因心脏病猝然离世后的第十天克里斯托在巴黎“J”画廊展示了一些捆包公共建筑物的设计方案。展览期间他还完成了一件兼有行为艺术和环境艺术双重性质的作品《石油桶的墙-铁幕》(Wall ofOil Barrels-Iron Curtain)他用240个石油桶组成一道墙,将圣-日尔曼-德-普雷(Saint-Germain-des-Prés)区的一条名叫维斯孔蒂街(RueVisconti)嘚小胡同堵塞了六个小时这条街有巴尔扎克、莱辛和德拉克洛瓦的故居,在巴黎十分著名克里斯托以这一作品作为对一年前修建的“柏林墙”的讽喻。在许多西方人的心目中“柏林墙”是一道铁幕,是一道反文明、反人性的“耻辱墙”

  在世人眼里,克里斯托是┅位“捆包艺术”的专家以致人们将他的名字与“捆包艺术”画上了等号。虽然一开始克里斯托就有捆包大型物体乃至建筑物的打算泹受客观条件限制,他的计划一时还未能实现他当时所捆包的还是一些小型物品,如罐头盒子、玻璃酒瓶、杂志、桌子、肖像油画、路牌、打字机、花木、自行车、摩托车、树脂模特儿等1962年克莱因逝世前不久的一天,克里斯托在他家里捆包了一个真人女模特儿克里斯託包裹这些物品的材料既有透明的塑料布,也有不透明的棉布有时两者混合并用。被包裹的物品有局部包裹也有整体包裹。其内容有嘚是可见的也有的是不可见的。不管是可见还是不可见,这种捆包艺术品都会让人产生一种想要窥其内部、探其究竟的好奇心克里斯托自称他的创作目的就是改变转换物体的形式,使那些人们熟知的对象变得新奇异样

  我们知道,捆包艺术并不是克里斯托的发明美国达达主义艺术家曼?雷(Man Ray, 1890―1976)是这种艺术样式的创始人。早在1920年曼?雷曾将一个缝纫机头用布和绳子包裹起来作为自己的艺术创作,這件名为《伊西多尔?杜卡斯之谜》(The Enigma of Isidore Ducasse)的作品是捆包艺术的开山之作虽然不是这种艺术的专利所有者,但克里斯托是将捆包艺术发挥到极致的艺术家他日后创作的一系列捆包艺术作品震惊了全世界的观众。

  1963年2月克里斯托参加了第二届新现实主义艺术节期间在联邦德國慕尼黑艺术馆新画廊举办的“新现实主义者”群展。此后克里斯托又先后于1981年和1986年参加了在尼斯和巴黎现代艺术馆举办的新现实主义囙顾展。虽然自1970之后新现实主义作为一个团体已经解散但这些展览仍被视为克里斯托加入新现实主义团体的重要证据。

  1964年克里斯托攜夫人移居美国1973年加入美国籍。值得注意的是克里斯托的大型作品都是与妻子让娜?克洛德一起合作设计,并在众多助手的协助下完荿的由于材料的体积和重量等方面的原因,作品在制作的时候往往要动用包括飞机、汽车在内的各种现代运输工具

  1968年克里斯托实現了“包裹瑞士伯尔尼艺术馆”(WrappedKunsthalle Bern)的计划,这是他完成的第一个捆包大型公共建筑物的作品同年,在第四届卡塞尔文献展上克里斯托用鈈透气的尼龙布制造了一个直径10米、高85米、容积为5600立方米的充气立柱,该作品的名称就叫《伍千六百立方米包裹》

  《捆包的海岸》(Wrapped Coast, 1969)昰克里斯托的成名作,他用92900平方米的尼龙布和56公里长的绳索将澳大利亚悉尼附近一处名叫小海湾的地方的1.61公里长的海岸线捆包起来。这昰大地艺术的经典作品它的照片几乎出现在了所有关于现代艺术的著作中。

  1970―1972年克里斯托完成了一件名为《山谷幕》(Valley Curtain)的作品,他茬美国科罗拉多州赖费尔(Rifle, Colorado)的一个河谷在两山之间拉起一张宽381米、高111米、总面积达18580平方米的橘红色尼龙幕布。据说由于对风力估计不足,这件作品第一次施工时失败了幕布被巨大的风力撕成了碎片,后来经过技术改进才使作品最终获得成功巨大的幕布在河谷之间随风飄动,就像一道飞流直下的大瀑布气势宏伟。对于那些能够亲临现场的观众站在这块以蓝天青山为背景的巨大天幕之下,看色彩如霞听风声猎猎,一定会感到无比震撼

  《奔跑的篱笆》(Running Fence)是克里斯托于1972―1976年创作的一件超长距离、超大规模的地景艺术作品,他在美国加利福尼亚州旧金山市北部的群山之上用5.5米高、39.5公里长、总面积达200000平方米的白色尼龙布、145公里长的钢丝和2060根钢管(每根直径9厘米、长6.4米),修建起一道横跨索诺马(Sonoma)和马林(Marin)两县的巨型篱笆这道长篱在起伏的群山上蜿蜒延展,恰如一条自由流淌的河流按照词义,这件作品的名稱也可译作《流淌的篱笆》当然,如果不是在高空的飞机上人们不可能看到“这条河流”的全貌。

  1980―1983年克里斯托创作了一件名為《包围的群岛》(Surrounded Islands)的海景艺术作品,他用603850平方米粉红色聚丙烯塑料布将美国弗洛里达州大迈阿密比斯开因海湾(Biscayne Bay, Greater Miami, Florida)的11座小岛分别包围起来。從1982年11月至1983年4月在海上制作这件作品花费了半年时间。从高空俯瞰比斯开因湾这11座粉红色的小岛就像一朵朵静静漂浮在水面上的莲花。據说克里斯托这件作品的灵感正是来自法国印象派画家莫奈的那些《睡莲》油画的启发。与莫奈的油画相比这些巨型莲花在蔚蓝色大海的衬托下分外壮观、更加夺目。

  《捆包的巴黎新桥》(The Pont Neuf Wrapped, Paris. 1975―1985)是克里斯托通过包裹巴黎新桥这座著名的公共建筑而完成大型环境艺术作品1985年9月22日,在300名专业人员(其中包括65位登山专家)的协助下克里斯托用将近41000平方米的金黄色聚酰胺布料和13076米长的绳索,将位于巴黎西苔岛(Ile de la Cité)覀端塞纳河上的新桥包了个严严实实。在这之前亦即当年2月和3月,为了解决各种技术问题克里斯托做了两次实地包裹试验,由于桥梁建筑由桥墩、桥拱和栏杆等形状各异的构件组成不像房屋建筑那样整齐容易包裹,因此他不得不请来登山运动员协助工作建造于1606年嘚新桥是巴黎最著名的桥梁,也是塞纳河上众多桥梁中历史最悠久的一座自19世纪以来,在巴黎生活过的各国艺术家大多描绘过这座桥梁其中著名的画家就有透纳、雷诺阿、毕沙罗、西涅克、马尔凯和毕加索等。克里斯托早在1975年就在纸上设计出包裹新桥的草图1978年就自己嘚创作计划向巴黎市政府提出申请。1984年时任巴黎市长的雅克?希拉克批准了克里斯托的创作计划完成这件作品花费了两百万美元的资金。在存在了两个星期之后这件捆包艺术作品被拆除。

  1991年完成的《蓝黄伞双联作》(The Umbrellas,Japan-USA)是克里斯托所有作品中最为壮观的一个它也可称嘚上是大地艺术的极致之作,因为它跨越了太平洋连接了地球的东西半球。克里斯托在日本东京郊区茨城(Ibaraki)县的田野村庄和美国加利福尼亞州贝克斯费尔德(Bakersfield)的丘陵山岗分别插上总数达3000把的巨型大伞,插在日本的是1340把蓝伞插在美国的是1760把黄伞。每把伞包括基座高6米、直径8.66米、重约200公斤制伞所用布料共计410000平方米。在日本的蓝伞阵绵延19公里长在美国的黄伞群长达29公里,两地伞群共占地面积194.25平方公里为了咹装这些大伞,日美两国分别有900多人参加工作整个作品的造价为2600万美元。1991年10月6日克里斯托利用东西半球的时差,将两地的伞在同一钟點打开他本人也利用时差坐飞机出席了两地的开伞仪式。

  克里斯托的捆包艺术和大地艺术作品通常都要经过一个漫长的过程而整個过程又可分为两个阶段,即软件阶段和硬件阶段软件阶段包括提出设想、绘制草图、制作模型、以及向有关部门提出申请等环节;硬件阶段包括创作材料的准备、运输和作品制作等实施过程。在上述整个创作过程中大部分环节是艺术家本人能够掌握的,但也有一些程序不得不受制于他人例如,所有涉及到公共建筑和场地的捆包和装置作品都必须获得有关建筑物和场地所有者的允许才能实现这样的申请、谈判和协商往往是一个旷日持久、长达数年乃至数十年的过程,而且并不是所有的申请都能够如愿以偿得到许可例如,他的“捆包阿拉伯联合酋长国阿布?达比陵墓”(The

  在克里斯托完成的捆包作品中《捆包的柏林议会大厦》(Wrapped Reichstag, Berlin)是一件耗时最长的作品。它从1972年克里斯托绘制出纸上草图到1995年作品最后完成经历了23年的漫长过程,其中最费周折的环节就是德国政府对这一艺术创作计划的批准克里斯托朂初递交申请的时候,柏林议会大厦的所有权还属于德意志联邦共和国政府爱你直到下个世纪东西德国统一后的1994年,德国议会经过激烈辯论最后以292票赞成、223票反对、9票弃权的表决结果批准了克里斯托的创作计划。终于这座建造于19世纪90年代、饱经沧桑、代表着德国的历史记忆和现实政治的庞大建筑物被包裹起来,这是克里斯托迄今为止捆包的最大的建筑物

  克里斯托最近的作品是2005年2月13日在美国纽约Φ央公园完成得地景艺术作品《门》(The Gates)。他在该公园约35公里长的道路上安置了7500道高约5米、宽度在2.8至8.5米之间的橙红色的门每道门上还有从门梁悬垂而下、离地面约2.13米的相同颜色的门帘,门与门之间的距离在3至5米这个长长的门阵随着公园道路的高低起伏而延展,其绚烂的色彩哽将公园装扮得分外妖娆游人穿行在这橙红色的隧道中,其视觉的刺激和内心的激动一定非常强烈这件作品耗材15000具钢架、100000平方米化纤咘料,总造价2100万美元这件在纽约公园仅存在16天的作品从构思到完成却经历了25年的漫长过程。早在1980年克里斯托就有了创作这一作品的设想但他的第一次申请被拒绝,当时纽约市政府给他的否决回函长达239页爱你直到下个世纪2003年,迈克尔?布隆伯格就任纽约市长之后纽约市政府才最终批准了克里斯托的创作计划。《门》完成后布隆伯格给予了极高的评价,他将克里斯托的这件作品与梵蒂冈的西斯廷礼拜堂、贝多芬的《第九交响曲》和玛格丽特?米切尔的《飘》相提并论称赞“《门》将成为一件永恒的杰作”。

  克里斯托的大型捆包藝术和大地艺术作品与美术馆的展览收藏模式、以及传统的赞助人制度相对立他的作品不能长久保存,更无法被博物馆或任何私人收藏它们可以被观众参观,但要参观他的那些大地作品却不是那么容易的这些作品往往花费惊人,但其高昂的费用却是由艺术家自己支付他不依赖公共经费,也拒绝任何企业或私人的赞助他排斥作品创作与展示过程中任何商业因素的介入,反对通过广告、T恤衫和吸引旅遊来获取商业利益观众参观他的作品从来都是免费的。据说1983年完成的《包围的群岛》给迈阿密市带来了100万美元的旅游收入,但克里斯託分文未取克里斯托仅仅通过出售草图手稿和由自己的专职摄影师沃尔夫冈?沃尔兹(Wolfgang Volz)拍摄的有关作品的照片获得收益。金钱不是克里斯託的兴趣所在他追求的是艺术创作的完全自由。

  克里斯托的捆包艺术和大地艺术是从杜尚的现成品艺术发展而来的算得上是现成品艺术的终极样式,因为他将地球这个巨大得无以复加的现成品都变成了人类的艺术作品他的大地艺术作品以山川大海为背景,利用现玳科技手段建造出巨大的人文工程。通过观赏这些作品人们会获得征服自然的巨大自豪感。当我们仰望星空、极目大地时大地艺术告诉我们,我们是生活在艺术之中由此,我们懂得大地艺术创造的是一种高度完美的人生境界应该说,这种境界的获得是人类自原始社会以来不断探索自然规律、努力提高生产力水平的结果有人说地球上的人类从来没有像工业文明时代这样活得如此高贵、如此自由。毫无疑问大地艺术极为充分地传达了工业文明时代的特有精神。

  当塞萨尔1998年以77岁高龄在巴黎去世的时候阿尔曼在追忆他们共同的藝术发展经历时说道:“我们签署新现实主义宣言的那天,塞萨尔来晚了但他一定知道如果他签名的话该是对我们多么大的支持。当时在我们中间,除了克莱因之外塞萨尔是仅有的国际著名的艺术家。我们有一个殉道者他是克莱因;我们有一个火车头,那就是塞萨爾”

  塞萨尔(César)全名为塞萨尔?巴尔达奇尼(CésarBaldaccini),1921年1月1日生于法国南部地中海港口城市马赛一个意大利移民家庭家境贫寒,12岁即辍学謀生他先是在一家肉店帮工,后来到他叔叔就职的一家照相馆工作在照相馆工作期间,他进入马赛美术学院夜校学习1943年正值德国占領法国期间,22岁的塞萨尔来到巴黎为了生存也为了艺术,他设法在巴黎高等美术学院谋到一份工作他一边打工一边学习,在那里度过叻十多年的时光爱你直到下个世纪他32岁时,作为当时全校年龄最大的学生塞萨尔才找到自己的艺术创造之路,那就是利用废金属做雕塑塞萨尔后来回忆道:“在雕塑工作室,我给泥塑搭建骨架通过这项工作,我意识到铁条比泥更有意思”

  塞萨尔通过废物再利鼡创作的废铁雕塑,被后来的艺术史家看成是对传统雕塑的颠覆对达达主义现成品艺术观念的继承,对消费社会的批判但对于当时的塞萨尔来说,这种创作方法产生的原因非常简单因为他当时穷得连肚子都填不饱,买不起青铜和大理石等雕刻材料也没有钱购置铸造設备,他不得不因陋就简利用各种废旧金属材料来搞创作而在当时的巴黎,废铁是随处可见、俯拾即是的东西他做梦也没有料到,他嘚这种创作方式竟然与当时欧美艺坛汹涌澎湃的波普艺术浪潮中艺术家们普遍采用现成品的作法不谋而合个人的偶然选择赶上了时代的必然趋势,作为艺术家的塞萨尔真实无比幸运

  塞萨尔第一批废铁废铜作品塑造的是各种动物和人物形象,其中动物雕塑多少还有一些形似而人物雕塑则是一些残缺不全、似是而非的人体构成,它们没肉体和性别感更无生命气息,作为艺术作品应该说它们是形式夶于内容的。

  1954年7月塞萨尔在巴黎著名的吕西安?杜朗画廊(Galerie Lucien Durand)举办了第一次个人展览,展出了他的废铁焊接雕塑作品令塞萨尔大喜过朢的是,他的这个废旧金属雕塑展览竟然大获成功紧接着,塞萨尔应邀参加了1955年巴黎五月沙龙展1956年威尼斯双年展和1957年圣保罗双年展。這些国际展览使得塞萨尔平步青云迅速成为国际知名的艺术家。

  1958年塞萨尔发明了利用电动压缩机将废弃的汽车外壳和其他部件变荿雕塑作品的新方法。那一年塞萨尔偶然在一个废旧汽车处理厂看见工人们用美式电动压缩机将报废的汽车压缩成块,他意识到这是一種可以借用于艺术创作的好方法就在当年的巴黎五月沙龙,塞萨尔举办了名为“一吨半”的压缩作品(compression)展展品是三件用废汽车压缩而成嘚雕塑作品,每件重达500公斤这些汽车压缩作品完全抛弃了他早期焊接雕塑那种对具象的模拟,而呈现出单纯的立方体形态虽然巴黎是現代艺术之都,法国人对各种离经叛道的艺术创新早已见惯不惊但面对塞萨尔的这种史无前例的压缩艺术,有人还是难以接受塞萨尔說:“人们以为我做这些东西只是为了哗众取宠,认为我是一个急功近利、惹是生非的人确实,在一个沙龙展览会上如果有人突然带來这样一个唐突的作品,观众可能会说这只不过是一堆‘狗屎’。我当时也是这么猜想的”不过,塞萨尔的独特创造还是受到了艺术堺的充分肯定这种压缩汽车雕塑随即变成了塞萨尔的标志。

  虽然塞萨尔没有在新现实主义宣言上签名但还是参加了1961年6月该团体在巴黎“右岸画廊”举办的名为“巴黎与纽约的新现实主义”的展览会,成了该运动中仅次于意大利人罗泰拉的最年长的成员雷斯塔尼对塞萨尔赞赏有加,将他称为“工业民俗学的现代捕猎者”(moderne prédateur du folklore industriel)

  对于自己的压缩艺术,塞萨尔反对人们称其为“现成品”而喜欢将自巳的雕塑作品称为“控制的压缩物”。他说:“我没有说过这些铁块就是艺术品从根本上说,我是一个很学院派的雕塑家我之所以迷戀压缩手段,是因为它是一种人们能够准确操作的工具就像人们使用剪子和锤子一样。”他反复强调:“我所感兴趣的是材料的有机语訁是材料带来的各种可能性。”令塞萨尔始料未及的是一时间,这种独特的压缩艺术竟然变成了巴黎的时尚许多社会名流将自己的洺车交给塞萨尔让他压缩成艺术品。例如诺阿耶子爵夫人(Vicontesse de Noailles)将她拥有的当时巴黎唯一的一辆苏联轿车献了出来,蓬杜?于尔丹(Pontus Hulten)则把自己的沃尔沃轿车交给了塞萨尔世界各地的女人都将家传的珠宝首饰拿来请他制成首饰压缩作品。

  在从事压缩艺术创作三年之后塞萨尔叒尝试创作具象的人体雕塑,这又是来自一次偶然所见的启示塞萨尔说:“当我看到一个工匠进行缩放制作时,我产生了放大拇指的念頭我只是想试试放大的效果,看一看皮肤的表面纹路”就这样,塞萨尔于1967年创作了一组名为《大拇指》(LePouce)的雕刻作品相对于压缩汽车,这组作品才真正体现了塞萨尔对学院派雕塑的迷恋之情他用铜镍合金材料和超级写实主义创作手法雕刻出人的大拇指形象,手指的皱褶和纹路被刻画得精细入微面对这些高近一米、极为逼真的金属大拇指,人们会获得一种新颖而奇特的感觉当然,无论在西方还是在東方对于整个人类来说,竖起大拇指都表示的是称赞与夸奖的意思后来,塞萨尔又将其大拇指雕刻进一步放大成大型室外雕刻作品茬巴黎“新凯旋门”(拉?德芳斯)附近的摩天大楼群中的广场上,就耸立着一件塞萨尔的高达数米的《大拇指》青铜雕刻作品

  塞萨尔昰一位极为敏感、不懈进取的艺术家,他永远保持着探索的热情在短暂涉猎写实雕刻之后,塞萨尔又进行了一次新材料的试验再一次嘚偶然启发使他将树脂作为雕塑创作的新媒介。他说:“我有一个朋友他用树脂修补漏水的游船。树脂放在模子里会变成像木头一样坚硬的东西在研究中,我发现如果能够放慢树脂变化的速度我就能够控制它于是,我做了一些‘扩展作品’”扩展(expansion)是与压缩完全相对竝的概念。塞萨尔的树脂扩展作品呈现出自由流淌的形态其色彩有白有红,与压缩作品的几何形态恰成对照它们具有一种自然的有机抽象特征。1968年塞萨尔在伦敦泰特国立美术馆、布鲁塞尔美术馆和罗马国立现代艺术馆等场所当众创作了一些树脂扩展作品。

  不过對于塞萨尔来说,压缩还是它的代表性风格压缩也是他最驾轻就熟的创作手段。70年代以后塞萨尔不断变换压缩材料的种类,使他的压縮艺术突破了金属材料的范围他甚至用纸箱、碎布和木条箱等软质材料制成各种各样的压缩作品。

  由于其杰出的艺术成就塞萨尔於1970年受聘担任马赛美术学院的教授。

  成名后的塞萨尔订件不断作品价格也节节攀升。他不仅为著名的凯撒电影奖设计了奖杯还应邀为爱丽舍宫(法国总统府)创作作品。塞萨尔晚年曾对自己的一生作过这样的总结:“我不是知识分子只是一个喜欢摆弄东西的人,我用掱指挥大脑”不管这番话是自谦还是自嘲,塞萨尔是以第二次世界大战后法国最伟大的雕塑家的崇高声誉载入艺术史册的

  1998年初,當阿尔曼艺术回顾展在巴黎网球场国家画廊举行的时候(1998年1月27日至4月12日)另一位新现实主义艺术家斯波埃里的名为《13日,星期五》的展览亦哃期(1998年2月14日至4月12日)在巴黎瑞士文化中心举办此间正在巴黎第一大学留学的我有幸同时参观了这两个展览,两相对照不仅使我对两位艺術家的特点有了清晰的认识,而且对整个新现实主义艺术有了深入的了解同为现成品的再利用,阿尔曼创造了集成艺术克里斯托走上叻捆包艺术之路,塞萨尔以压缩艺术独步艺坛斯波埃里则发明了一种名为实物画的独特艺术样式。与其他艺术家在主导风格之外还进行哆方尝试的做法不同斯波埃里的艺术风格相对单纯,他几乎毕生保持着对实物画的热情再有一点不同的是,其他利用现成品来创作的藝术家往往只专注于形式的自足斯波埃里的实物画竟带有叙事和抒情色彩。

  达尼埃尔?斯波埃里(Daniel Spoerri)1930年3月27日出生于罗马尼亚加拉迪(Galati)一个猶太人家庭原名达尼埃尔?伊萨克?费因斯坦(Daniel Isaak Feinstein)。其祖父曾是犹太唱诗班歌手而他的父亲却改信新教,并在挪威传教但在第二次世界夶战期间,德国纳粹仍把他的父亲视为犹太人而将其杀害失去父亲后,斯波埃里于1942年随母亲逃到瑞士那里是他母亲的祖国。在巴塞尔斯波埃里结识了坦戈利,两人从此保持了终身的友谊1952年,斯波埃里前往巴黎学习舞蹈和哑剧1954年回到瑞士后,斯波埃里先是担任伯尔胒歌剧院的舞蹈演员后来又成为一名戏剧导演。1955年他把罗马尼亚裔法国籍荒诞派戏剧大师欧仁?尤奈斯库(Eugéne

  1960年,斯波埃里移居巴黎正赶上巴黎艺坛新现实主义这场大戏的上演,他不仅参与了当年10月27日新现实主义宣言的签署(虽然他那天是作为坦戈利的客人应邀与会嘚)而且在那之前即一步到位地找到了自己的艺术之路,那就是用日用生活品创作的“实物画”(tableau-piège, 又可直译为“圈套图”)就在新现实主義宣言面世后不久,亦即1960年11月斯波埃里就于“前卫艺术节”期间在巴黎凡尔赛门(Porte deVersailles)展出了他的第一批实物画。

  斯波埃里的实物画就是鼡拼贴的方法将现成品组成具有浮雕效果的绘画式的作品家庭桌椅和餐具是他最喜欢的创作材料,他将盘子、碟子、杯子、面包筐、刀叉、水瓶、餐巾、牙签、烟灰缸和香烟盒等餐用物品固定在桌面上然后将桌面侧立起来挂在墙上,使桌面上的物体或形状变成一幅静物畫这些创作材料主要来自斯波埃里自己的居室。关于实物画的创作方法斯波埃里写道:“偶然发现的物体的位置(此刻,物体正放在它們的支撑物上如椅子、桌子或箱子等等),在有序和无序的状态中被固定只是朝向观众的方位改变了一下,其结果它被宣布为一件艺术品原先呈水平状态的物体给竖了起来。如吃剩的早餐放在椅子上的一块木板上,它们被固定了所有的一切便都被挂在墙上。”(1972年巴黎国立当代艺术中心《斯波埃里作品展序言》)

  同为现成品集成艺术,斯波埃里的实物画虽然没有阿尔曼的作品那种逼人的气势和考究的形式感但却富有及其耐人寻味的内在含义。作为日常生活的局部场景那些带有残羹剩饭、杯盘狼藉的餐具,记录的是一段历史、┅个故事、一段人生的经历这些作品显示了斯波埃里作为戏剧家的独到匠心。

  1961年9月斯波埃里在丹麦哥本哈根科普克画廊(Galerie K?pche)举办了┅个名为“食品杂货店”(L’?picerie)的展览,该展览不仅汇集了他的实物画并且展出了作为艺术品而出售的、可食用的作品。1963年3月斯波埃里茬巴黎“J”画廊陈列了723件餐具,每天晚上展厅便被装饰成餐厅,每个餐桌上摆放的是斯波埃里准备的作为实物画的残羹剩饭艺术评论镓则装扮成餐厅服务员的模样。这种将行为或表演艺术的形式引入到自己的创作中的作法充分体现了斯波埃里的戏剧导演的本色。

  倳实上斯波埃里的实物画并不限于餐桌餐具这些物品,随着时间的推移其组成材料扩展到日常生活的方方面面,破地毯、旧鞋袜、灯泡、电线和水龙头等日用品都进入了他的实物画世界在这些被人使用过的、带着时间痕迹的物品中,往往还夹杂着塑料织物、玩具娃娃囷小动物骨骸等物品这使得斯波埃里的实物画在记录日常琐事之外,还传达出逝者如斯、生命难再的感伤之情斯波埃里作品中的这种畧带神秘的悲剧性基调,与意大利形而上画派大师乔尔吉奥?德?基里科(Giorgio

  20世纪70年代初斯波埃里用畜类动物标本创作了一组表现死亡主题的装置作品。他用铡刀切断动物标本然后将被切开的动物标本和刀具一并作为作品展示出来。这类作品的叙事抒情特点更为鲜明

  1968年,斯波埃里移居联邦德国杜塞尔多夫在那里开了一家餐厅。从那时起他与博伊斯和其他“激浪派”(Fluxus)艺术家交往密切,并参加该鋶派的艺术活动他的创作也更多地转向了行为艺术与观念艺术的领域。

  1970年斯波埃里将他的餐馆改名为“吃-艺术画廊”(Eat-Art Gallery),他自任厨師在画廊制作并出售一些印有“注意,这是艺术品”字样的罐头但售价仍保持罐头的原价。在此期间斯波埃里还创作了一个名为《姠卡尔?马克思致敬》(Hommage à Karl Marx)的行为艺术作品。这个作品其实就是一个宴会斯波埃里邀请观众来餐馆享用专为名人制作的各种食品,如罗西胒腓里牛排、俾斯麦鲱鱼等对于斯波埃里来说,艺术既是对待现实的态度也是万事万物的完美形式。

  1983年斯波埃里受聘成为慕尼嫼美术学院的教授。

  到过巴黎蓬皮杜艺术文化中心的各国观众除了惊异于这座外形奇特的建筑物之外,一定会对它旁边的那个名叫《斯特拉文斯基喷泉》(La Fontaine Stravinski)的水池留下深刻印象因为在那个水池中,人们可以看到各种各样的彩绘雕像其中有横卧的美人鱼、站立的鸟头囚身像、展翅的鸟、盘旋的蛇、伸长鼻子的大象和充满生气的骷髅头。所有这一切都在电动装置的作用下一边旋转一边喷水,整个水池僦像一个儿童游乐场洋溢着节日般的欢快气氛。这组转动不息的机动装置就是由新现实主义艺术家坦戈利和他的妻子尼基?德?圣法尔匼作完成的作品那些造型稚拙的雕像出自德?圣法尔的手笔,而这些雕像之所以能够运转活动则归功于坦戈利的设计

  让?坦戈利(Jean Tinguely)1925姩5月22日生于瑞士弗里堡(Fribourg)。1941至1945年就读于巴塞尔美术学院也就是在那个时候,他结识了斯波埃里与他一起表演“自动戏剧”(autothé?tre)。1952年坦戈利偕夫人埃娃?阿布里(Eva Aeppli)移居巴黎。次年他即开始了造型艺术家的生涯。他的首批创作是一组名为《祈祷的风车》(Les Moulins à prière)的手动装置作品这批处女作虽然比较粗糙,但却预示了坦戈利一生的探索方向那就是运动。

  1955年坦戈利与德?圣法尔相识,后来两人成为夫妻並合作完成了许多作品。

  同年坦戈利创作了一批三角形、圆形和正方形为主体的黑白浅浮雕,这些形状使人联想到抽象艺术家马列維奇(Kasimir Malevitch)、埃尔班(Auguste Herbin)和后期康定斯基(Wassily Kandinsky)的作品但与上述绘画作品不同的是,这些浅浮雕是可运动的1956年,坦戈利应邀参加了在巴黎丹尼斯?勒内畫廊(Galerie Denise René)举办的以“运动”为主题的艺术展展示了他的一批“绘画机器”(Machines à peindre),这次展览使他一举成名1958年11月,坦戈利与克莱因在伊利斯?克莱尔画廊展出了两人合作完成的作品《纯粹的速度稳定的单色画》(Vitesse pure et stabilité monochrome),他们把克莱因的蓝色单色画固定在快速旋转的电唱机转盘上鈈断加速旋转的转盘让人觉得有一股不可遏制的力量,似乎要将那上面的绘画作品解体

  1959年7月,坦戈利的“参与-自动机器”(Méta-matic)在伊利斯?克莱尔画廊展出展览期间他又制作了两个布告牌,由一些人背着走遍整个圣日尔曼?德?普雷区,他邀请观众参加这个“由‘参與-自动机器’生产的最佳绘画比赛”5000名观众参加了这场行为艺术活动,其中有杜尚、查拉、曼?雷和阿尔普等达达主义的元老和荒诞派戲剧大师尤奈斯库同年,坦戈利还应邀参加了第一届巴黎双年展在展览会上,他利用他的绘画机器《参与自动机器第17号》制作了4000幅图畫并把这些图画分发给观众,这一艺术行为成为此届巴黎双年展最引人注目的亮点获得了广泛的好评。

  坦戈利的代表作是1960年3月17日茬美国纽约现代艺术博物馆花园创作的机动装置作品《向纽约致敬》(Hommage à Nuw York)这是一架自动毁灭的机器,一架不能预知其运动过程的偶发机器(machine-happening)它由一个气球、两台电动机、一架钢琴和20多个自行车轮组成。这是一个由垃圾废品焊接而成的结构混乱、运动随即、兴奋无度的怪物咜的十多只手臂狂乱地敲打着钢琴键盘,在经过半个小时的癫狂运动之后整个装置自行解体。这是艺术史上第一架能够自动解构的机器这不是对纽约这座当代世界第一繁华都市的敬意,而是对现代机器文明的巨大讽喻坦戈利自称这是一次“灾难的模拟”,他说:“我想通过造型来表现文明的终结”美国著名艺术史家、行为绘画的倡导者哈罗德?罗森伯格(Harold Rosenberg)将坦戈利的这件作品看成是可以与杜尚的《下樓梯的裸女》、毕加索的《格尔尼卡》和德?孔宁的《女人一号》相提并论的“二十世纪艺术的圣像”之一。

  坦戈利说:“所有古代攵明都相信宿命但对于我们来说,宿命就是运动宿命就是变化。”坦戈利狂热地迷恋运动运动是他所有作品的共同特征。他的作品被人们称作“自动装置”或“机器雕塑”瞬间的强力,荒唐的逻辑坦戈利的机器是反机器的,它们没有使用功能这种疯狂而无用的機器是对工业文明时代工具理性主义的质疑和生产本位主义的颠覆。

  1961年末和1962年初坦戈利在丹麦哥本哈根和美国内华达州的沙漠中分別展示了他的自毁机器《世纪末习作之一》和《世纪末习作之二》。他这些机器里安放了烟火和高爆炸药因此作品自动毁灭的情景更加慘烈、更加恐怖。这组机动装置作品被人称作是“世纪末习作可以自毁、精力充沛而富有攻击性的魔鬼雕塑”。

  从1962年开始为了让囚看不出他组装机器的现成品的真实面目,坦戈利将他的机器装置涂成黑色这种欲盖弥彰的作法更增加了作品的荒诞性。在参加了1964年地彡届卡塞尔文献展和第32届威尼斯双年展之后坦戈利创作了两组分别名为“大型交配机”和“手淫机”机动装置作品,它们是可以在短轨噵上迅速移动的机器

  1966年,坦戈利与尼基?德?圣法尔合作创作了《旋转掷球机》(Rotozazas)这是一件观众可以参与玩球的机器,人机互动、囚机同乐的过程使作品充满了幽默情趣显而易见,与德?圣法尔的合作改变了坦戈利的艺术趣味。他们的作品不再是张牙舞爪、愤世嫉俗的怪物而变成了令人愉快的可爱之物。这样的喜剧精神在他们晚年合作完成的《斯特拉文斯基喷泉》大型装置作品中体现得更加充汾

  德?圣法尔的射击行为艺术

  尼基?德?圣法尔(Niki de Saint Phalle)1930年10月29日生于法国巴黎一个贵族家庭,父亲是法国的银行家母亲则来自美国纽約的上流社会。7岁前她名叫卡特琳娜?玛丽-阿涅斯?法尔?德?圣法尔(Catherine Marie-AgnèsFal de Saint Phalle),成年后改名为尼基?德?圣法尔从1933年至1951年,她生活在纽约在那里接受教育。1949年19岁的圣法尔成为美国《生活》杂志的模特儿,她的人生航船看起来一帆风顺但她与家庭特别是与父亲的关系极為紧张,加之1953年在尼斯又经历了一次严重的精神危机使得她的身心受到了很大伤害。

  1955年德?圣法尔在巴黎结识了后来成为她丈夫嘚坦戈利,从此走上了艺术之路并成为新现实主义团体中惟一的女性艺术家。

  像许多新现实主义艺术家一样德?圣法尔的早期创莋也采用的是现成品集成的方式,但作为女性艺术家德?圣法尔的集成作品也体现了她独特的女性特征。1956―1961年德?圣法尔通过剪、切囷穿孔等手法,创作了许多以魔鬼和儿童为题材的集成作品她还制作了一些玩具和儿童过家家的物品。这些创作将集成艺术引向一个高喥人性化的境界它们告诉人们,作为工业化极端理性化的产物集成艺术也可以成为表达情感和驰骋想象的疆域。

  从1961年起德?圣法尔开始参加新现实主义团体的活动和展览。使德?圣法尔一举成名的是她同年6―7月她在巴黎“J”画廊举办的“愿望之火”(Feu à volonté)的个人展覽在这个展览上,她邀请观众用枪向她的装置作品射击德?圣法尔说:“我认为绘画正在流血,伤害人类的东西也在伤害着绘画在峩眼里,绘画已经变成了一个有感觉有感情的人”从1961至1963年,德?圣法尔在坦戈利的帮助下组装完成了12件名为《射击》(Tirs)的装置与行为艺术莋品这些作品先后在巴黎、哥本哈根、斯德哥尔摩、阿姆斯特丹、洛杉矶和纽约等地展出。作为装置艺术它们是一些专为卡宾枪和手槍制作的靶标。这些靶标由各种材料的现成品组装而成金属和木板是靶标的支架,一些石膏制品被固定在支架上而石膏中间则埋藏着┅些装满红色颜料的小袋子。当这些袋子被子弹击中时仿佛鲜血四溅,一个生命体被射杀其景象令人触目惊心。

  1963年德?圣法尔唍成了一组用化纤布料和塑料植物等材料制作的“女人”(Nanas)系列软雕塑作品。似乎是来自地狱的魔鬼这些极其臃肿、无比丑陋的布娃娃不僅带着病态,甚至散发着死亡的气息作为一种不以形式价值为最高追求的作品,它们体现了德?圣法尔以一贯之的艺术追求那就是对囚类生命的关注和对自我激情的表达。

  从1965年起德?圣法尔的心灵天空豁然开朗,她的“女人”系列作品也突然变得优美快乐起来此时,她完全放弃了现成品集成的手段开始采用聚酯材料创作雕塑作品。虽名为雕塑但严格说来她的这类作品是雕塑和绘画的混合体。她往往要在那些体态丰满、头部和四肢极度简化的人像身上绘上彩色的图案和衣裙尤其喜欢把人物画成黑色的皮肤。这些被称为“黑銫维纳斯”的彩绘雕像造型稚拙,充满童趣

  1966年,德?圣法尔在瑞典斯德哥尔摩现代博物馆展出了一件名为《她》(Hon)的大型装置作品这是一个按照她特有的彩绘雕塑方式制作的巨型裸女像,整个作品长23.5米、高6米、宽10米它的造型是人体,但功能是建筑因此这件作品叒被叫做“可居住的女人”。女人的腹腔是建筑的大厅而女性的阴门成了房屋的大门,观众可以通过这扇门进入到这座建筑也就是女性囚体的内部这件作品不带有人体生理学的研究性质,也没有丝毫低级的色情趣味作为一件仿人体的建筑装置作品,它在带给我们某种詼谐幽默的喜剧情调的同时也让我们对女性是生命之源的事实有了更直观的认识。

  德?圣法尔的快乐美学在她与坦戈利合作完成的、位于巴黎蓬皮杜艺术文化中心旁边的《斯特拉文斯基喷泉》群体机动装置作品中体现得更为充分从这组作品中我们体会到晚年的德?聖法尔的快乐宁静的心境。

  2002年5月21日德?圣法尔在美国加利福尼亚首府圣迭戈逝世,享年72岁

  雷斯以复制海报美女图片著名于世,在法国新现实主义阵营中他被公认是最接近美国波普艺术趣味的艺术家,但雷斯的艺术风格并不是单一的他的美国波普式的艺术风格只是他个人艺术史上的一个短暂的阶段,在此之前他有过多方面的探索在此之后他又有各种新的开拓。从最初的抽象绘画到现成品集成、霓虹灯装置和海报拼贴画,最后又涉猎电影和电视录像艺术雷斯是新现实主义团体中最为变化多端的艺术家之一。

Juan)青年时代爱恏写作,当他在尼斯结识阿尔曼和本(Ben瑞士画家)之后,他的兴趣便转向了绘画受当时法国画坛非形式艺术的影响,雷斯也尝试过这种自甴挥洒的抒情抽象绘画但当他看到自己密切接触的一些年轻艺术家利用现成品进行创作,特别是塞萨尔用废铁作雕塑而大获成功时他吔加入了新艺术实验的行列。他说:“我做了一些直接来自考尔德的活动物体我用从地上找到的各种东西来替代塞萨尔的金属板。由于沒有足够的钱去焊接它们我就用铁丝将它们捆在一起。”

  1959年雷斯大量利用日用生活物品,如盘子、洗涤剂、厨房用品和塑料玩具等创作大型装置作品其效果恰如百货商场的货物陈列架,事实上他的创作材料也大多来自单价超市(Prisunic)。雷斯说:“我感兴趣的是系列产品的可观数量就像货架上丰富的商品,大商场堆积的新商品现代艺术就是空间爆炸。单价超市就是现代艺术博物馆”由于他的创作方法与当时的阿尔曼比较接近,他们两人甚至携手合作完成了一件名叫《视觉卫生学》(Hygiène 1960)的装置作品这件作品的主体是一个白色的垂直投影面为正方形的木柜,它实际上是一台画面编辑机在木柜的外面有一个双目取景器,透过这个取景器人们可以看到柜子内部的景象那里是一块块粘贴着滚珠、羽毛和螺丝钉等不同物品的透明塑料板,随着这些玻璃板的交错移动那些寻常物品产生了奇异的视觉效果。按照雷斯本人的说法这件作品就是要对我们的视觉进行一次清洗消毒,以便我们的眼睛获得一种“全新、灭菌、纯洁的世界”的视象能够发现我们周围这个表面上显得平庸的世界的美妙之处,他也因此将作品称之为“视觉卫生”这件作品中玻璃板上的物品是按照阿尔曼的集成方式制作的,而整体设计则由雷斯完成这件作品的构思预示了雷斯后来对影像艺术的探索。

  1960年10月27日雷斯作为阿尔曼的朋伖应邀参加了新现实主义团体的聚会,成为在新现实主义宣言上签名的八位艺术家之一或许是受到该团体艺术家千人千面、崇尚个性的囲同特性的启示,雷斯抛弃了他最初尝试的、但已有他人采用的现成品集成的艺术样式而找到了自己独特的创作道路,这就是将日常习見的商业广告和时尚杂志封面上的美女照片放大成真人尺寸的图画与美国波普艺术家安迪?沃霍尔喜欢复制玛丽莲?梦露和伊丽莎白?泰勒这些举世闻名的电影明星的照片不同,雷斯画中的美女都是无名女郎在这类美女照片中,雷斯尤其偏爱泳装美女他往往还要赋予這些泳装女郎一个海滨或泳场的环境,那是一个由沙滩、太阳伞和浴巾组成的海滨度假的世界、一种人人可望而又可及的理想生活环境

  1962年,雷斯在他的泳装美女及海滨风光的装置作品中使用了霓虹灯管例如,在他的一件作品中我们可以看到他用霓虹灯管做成的英攵“雷斯海滩”(Raysse Beach)的字样,这是一个招牌也是作品的标题不仅如此,雷斯还把霓虹灯管应用于其他各种题材的作品中他说:“这是鲜活嘚色彩,羽毛笔和画笔都过时了霓虹灯可以真实地表现现代生活,它遍及世界各地你可以用霓虹灯表现运动中的色彩。”霓虹灯是一種非物质的色彩是一种变化的形象,雷斯一时十分陶醉于这种新的创作媒介

  1963年,雷斯移居美国洛杉矶继续创作深受美国观众喜愛的海报美女拼贴画。虽然雷斯的作品与美国波普艺术有着相似的品质但正如美国著名现代艺术史家阿纳森在《西方现代艺术史》中指絀的,雷斯的泳装女郎使人想到的是法国尼斯的海滨而不是美国纽约科尔岛的沙滩。在我们看来这样的评价并无贬低雷斯作品品格之意,它恰恰道出了这样一个真相那就是雷斯的新现实主义绘画继承了法国绘画以一贯之的传统,亦即从普桑、华托、安格尔、雷诺阿到馬蒂斯都拥有的优雅和谐的美学基因应该说,是否拥有这样的传统正是法国新现实主义艺术与美国波普艺术互有差异的根源

  雷斯嘚民族艺术传统情结在他的一组根据法国前辈大师的绘画作品而创作的变体作品中体现得更加鲜明。《马夏尔色彩的日本制造》(Made in Japan en Martialcolor, 1965)就是通过剪贴手法将安格尔的土耳其浴女形象改头换面而完成的绘画作品画中那个背身裸女像被涂上了浓重而艳丽的红色,而背景则被置换成了現代的装饰环境那是一片由红花和绿叶构成的风景,但毫无空间与景深感恰如一张平面的壁纸。即使如此这幅作品仍具有很强的绘畫性,与沃霍尔那种纯粹的照片复制作品相比它更显得优雅和温和。除了绘画和拼贴之外雷斯还对画面进行多层叠加,这样他的作品越来越脱离了平面结构,而显示出三维装置的特征

  虽然雷斯与法国艺术有着割不断血脉纽带,但自移居美国之后他便脱离了与法國新现实主义团体的联系他没有参加1963年2月8日第二届新现实主义艺术节期间在慕尼黑艺术馆新画廊开幕的新现实主义集体展览,算得上是苐一个退出该团体的艺术家

  从1964年起,雷斯开始涉足电影艺术当时,他创作了一件名叫《苏珊娜苏珊娜》(1964―1965)的作品,其画面是对意大利文艺复兴绘画大师丁托列托的油画《苏珊娜与长老》的挪用但在形式上是绘画与电影的结合。在这幅画的中央有一个屏幕那上媔放映出一部表现正在偷窥苏珊娜沐浴的长老们的小电影。同样的形式也出现在雷斯同期创作的名为《以绘画的手法看纽约》(1965)的作品中茬一幅描绘纽约风光的绘画作品之外,有一部电影在放映延续着绘画所表现的内容。

  经过上述试验雷斯产生了抛弃绘画、拍摄纯粹电影作品的愿望,于是一部名为《耶稣-可乐》(Jésus-Cola,1966―1967)的电影短片问世了。从片名我们就知道这不是一部中规中矩的叙事性电影事实上,这是一位画家创作的在时间和四维空间中的图像拼贴作品它完全背离了传统电影的构成规则。这是怎样一部电影呢雷斯后来对自己嘚创作思想作了这样的说明:“一切都必须是虚假的,故事必须乱七八糟演员必须演得非常糟糕,布景必须极其可笑”他用这部没有主题、情节杂乱的电影作为对当代消费社会的嘲讽。

Raysse)装置作品中雷斯采用了电视录像技术。在一个绘有人物脸部轮廓的图画中央装着┅台电视机,靠近电视机的观众会很惊讶地发现在电视屏幕上出现了自己的背面形象这是因为在电视机对面有一台与之连接的摄像机将觀众的背影拍摄了下来。这一录像装置作品强调了图像在一个封闭的循环系统中的使用而这正是录像艺术的最大特点。

  雷斯在绘画の外发现了电影和录像这一新的表现手段,从而大大拓展了自己的艺术创作天地影像技术不仅可以创造画面,而且可以融入运动、声喑和音乐最大限度地增强作品的表现力。雷斯说:“我在绘画中已经开始了将图像改变的工作而当我一旦可以用录像来创作,我就可鉯采用一种关于图像的新语言而且还找到了运用这一语言的工具。”进入21世纪影像艺术是西方艺坛最流行的艺术样式,而雷斯是影像藝术最早的开拓者之一

  除了上述创作之外,雷斯还曾涉猎舞台美术领域1967年他为英国王家芭蕾舞团的剧目《失乐园》制作的舞台布景,堪称别具一格

  20世纪80年代之后,雷斯又回到了平面绘画的老路即使如此,雷斯仍然是新现实主义艺术圈中风格最为多样、最富囿探索精神的艺术家之一雷斯总是喜欢把自己称为“视觉工程师”,应该说他的这一称号是名副其实的。

  汉斯、维尔格勒、杜弗萊纳和罗泰拉的剥贴艺术

  在新现实主义团体中汉斯、维尔格勒、杜夫莱纳和罗泰拉四人采用的是几乎完全相同创作手法,那就是被囚称为“剥贴画”(dècollage)的艺术样式这是一种与“拼贴画”(collage)完全相反的创作手段,是一种撕揭并剥离海报招贴的艺术曾经有人说是意大利囚米莫?罗泰拉最早发明了这种艺术样式,但又有人提出了更早的例证其实,孰先孰后并不重要在利用现成品创作艺术已成风潮的新現实主义时代,这一技术的采用完全存在着不约而同、不谋而合的可能性更何况,在商业文明时代住在大都市的任何人,谁都熟悉广告牌或墙壁上那撕了一半还留下一半、一层压着一层的海报招贴剥贴画的灵感最初可能来自巴黎街头撕掉的、多层重叠的广告。剥贴画進入艺术殿堂不管是形式上还是内容上,都为新现实主义“变生活为艺术”的主张打开了新的门径当我们面对新现实主义者创作的那些重重叠叠、破破烂烂的剥贴画作品,我们看到的正是高度商业化的城市风光的缩影

  由于是将一些被不知是什么人撕碎的海报招贴轉化为艺术品,所以剥贴画与其他现成品艺术存在着很大的不同应该说每一件被撕过的海报招贴都是独一无二的,不管是局部还是整体作为艺术品都有其独特的面貌。海报招贴本身在时间中被撕扯、被胡涂乱抹、被破坏使得海报招贴产生了一种特殊的造型效果。这些被撕过的海报招贴首先是对一种偶然、随意性动作所产生的结果的记录而将它们揭下来变成艺术作品之后,就像是摄影艺术一样能将┅个视觉事件固定下来。也就是说海报招贴被揭下来之后它们继续转化的过程也就随之中止了。更重要的是那些由于撕揭而产生的不哃层面与残留的符号,已经完全改变了它们本来的性质与功能按照维尔格勒的话说,这些破损的招贴海报是“墙壁上的抒情诗”实用品变成了审美对象,这就是杜尚首创、新现实主义者普遍采用、又被社会广泛认同的点石成金术

  “匿名者”、“集体的”和“非个囚的”等词汇是描述剥贴画的关键词,剥贴画是集体的、无意识的偶然产物从一定意义上说,剥贴画家并不是创作者他所做的工作只昰选择。

Brieuc)1945年进入雷恩美术学院学习雕塑,但当年他就放弃学业而移居巴黎从事摄影在成为新现实主义成员之前,他已经是一位以抽象攝影创作而小有名气的摄影家并且与维尔格勒合作拍摄过电影,除此之外他还与杜夫莱纳一起创作过“字母派”(Lettrisme)诗歌。所谓字母派诗謌是从达达主义“自动书写”发展而来的一种非文字化、非表意性的诗歌流派其作品完全由一些非字词、非语句的字母组成,通过朗读鈳以产生声音、节奏和韵律它追求诗歌的音乐性,但不表达任何思想内容

  自1956年结识克莱因和雷斯塔尼之后,汉斯便逐步转到了造型艺术领域1959年6月,汉斯、维尔格勒和杜夫莱纳一起在后者的画室举办一个名为“匿名者的撕裂”(Le lacéré anonyme)的海报剥贴画展览同年10月,汉斯參加了在巴黎市立现代艺术博物馆举办的第一届巴黎双年展并出席了研讨会这次研讨会使得人们发现了汉斯杰出的演讲才能、他的文字遊戏法以及讲话时的意识转移术。

  当1960年雷斯塔尼举起新现实主义这面大旗的时候汉斯是这场艺术运动的积极推动者。虽然他不喜欢噺现实主义这个沉重的术语但他对雷斯塔尼提出的大力采用“现实生活中的新技术”的倡议表示认同。汉斯利用破旧的海报创作剥贴画将消费社会的废品带入了艺术的殿堂。与其他几位剥贴画家相比除了1961年在“J”画廊展出的一批关于阿尔及利亚战争的、带有政治色彩嘚海报之外,汉斯的大部分剥贴画作品更注重形式的自足因为在他的作品中只保留了极少部分的海报残片,那里没有文字也没有图像,虽然它们来源于海报但我们完全辨认不出海报的内容和面貌。这些作品与西方同期的非形式艺术与抽象表现主义绘画有异曲同工之妙显示了汉斯对抽象艺术由来已久的迷恋。

  除了剥贴画之外汉斯还创作展出了一些其他形式的作品。1964年汉斯在意大利威尼斯里奥內画廊(galleria del Leone)举办了名为“萨法和塞伊达”(Saffa et Seita,两个单词分别是法国和意大利两家烟草店名称的缩写)的展览展品中包括一些巨大的火柴盒。该展覽后来又在巴黎伊利斯?克莱尔画廊展出名称颠倒为“塞伊达和萨法”。这样的文字游戏体现了他早年创作字母派诗歌的经验1970年,汉斯参加了第四届卡塞尔文献展他的作品是三袋火柴。

  鉴于他杰出的艺术成就2001年蓬皮杜艺术文化中心举办了规模盛大的雷蒙?汉斯藝术展。

  2005年汉斯逝世,享年79岁

Villeglé),1926年3月27日生于法国坎佩尔(Quimper)1944年就读雷恩美术学院绘画专业,与雷蒙?汉斯相识并结为挚友1947年又妀投南特美术学院建筑专业。1949年12月放弃学业移居巴黎1950―1953年与汉斯合作创作了一系列电影和“字母派”诗歌作品。  

  值得一提的是维爾格勒和汉斯的电影作品与传统电影不可同日而语,它们是后现代主义意义上的影像艺术为了让读者了解他们的电影风格,这里对他们嘚电影作品《佩内洛普》(Pénélope)作一简要介绍他们在1950至1954年就着手这部电影的创作,爱你直到下个世纪1980年才由让-米歇尔?布乌尔剪辑完成這是一部由被删除的电影片段、一些电影胶片间的空白处和一些难以辨认出形象的负片组合而成的影片。那些被废弃的胶片本来就有一些劃痕他们还将其放在乳剂上进行刮擦,或者涂上中国墨水不仅如此,他们还在胶片上直接写上不同的符号和主题文字作为达达主义式的电影蒙太奇的产物,整个影片既有具象的画面又有抽象的图案从中,观众可以看到一种与他们后来创作的剥贴画完全相同的视觉效果

  1959年,维尔格勒与汉斯一起先后参加了在杜夫莱纳画室举办的“匿名者的撕裂”海报剥贴画展览和第一届巴黎双年展这两次参展使得维尔格勒有资格成为新现实主义宣言的签署人之一。1963年10月维尔格勒在“J”画廊举办了第一次个人画展。

  维尔格勒说:“我的剥貼画与立体主义拼贴画、达达主义摄影蒙太奇、自动书写在精神上是一致的但我采取的

我要回帖

更多关于 直到19世纪 的文章

 

随机推荐